jueves, 28 de diciembre de 2017

Daniel Zamir - Missing Here



"Missing Here" es el séptimo álbum del genial saxofonista / compositor israelí Daniel Zamir, uno de los más reconocidos músicos de jazz israelíes nacidos en el país, que también logró establecer una carrera internacional. Zamir nació en una familia secular, pero durante su estadía en los Estados Unidos redescubrió la religión judía y se convirtió en un judío ortodoxo. Zamir vivió en los EE. UU. Desde 2000 y regresó a Israel en 2006, donde ahora vive, escribe música, actúa y graba. Durante su estadía en Estados Unidos, John Zorn lo "descubrió" y finalmente grabó cuatro (hasta ahora) álbumes para la etiqueta Tzadik de Zorn. Este es su tercer álbum grabado y lanzado en Israel. Su música es una maravillosa mezcla de Klezmer, música judía, Europa del Este y, por supuesto, Jazz, que es completamente única. Su fluidez técnica y sus ilimitados poderes expresionistas lo ubican entre los virtuosos del saxofón mundial.

Ahora toca el saxofón soprano en forma exclusiva y su sonido a menudo recuerda al de John Coltrane. Este álbum incluye música compuesta completamente por él y está acompañado por algunos de los mejores intérpretes de jazz israelíes: Omer Klein - piano, Omer Avital - bajo y Aviv Cohen - batería. Los jugadores invitados incluyen el trompetista Itamar Borochov y el trombonista Avi Leibovitch. El cantante / pianista israelí Eviatar Banai invitados en la canción principal. El álbum es una hermosa experiencia auditiva para todos los amantes de la música sensible, y todos pueden descubrir las diferentes facetas de esta gran música. Totalmente recomendado!




01. Poem 33 (6:06)
02. Poem 54 (5:19)
03. Letter He (7:14)
04. Scent of an Apple Redness of Red (4:39)
05. Poem 42 (4:33)
06. Poem 51 (9:48)
07. Eleven (Question Mark) (6:29)
08. Poem 47 (Duet) (4:22)
09. 7 Measurements (6:22)
10. Love (7:18)
11. Missing Here (3:07)



sábado, 16 de diciembre de 2017

Diggin' In The Carts, A Collection Of Pioneering Japanese Video Game Music



Hyperdub se enorgullece de presentar Diggin 'In The Carts, una colección de música de videojuego japonesa rara y pionera. Este lanzamiento se basa en la aclamada serie documental de Red Bull Music Academy del mismo nombre que ha narrado la historia y la influencia global de esta emocionante cepa temprana de la música electrónica.

Investigado y comisariado por el escritor y codirector de Diggin 'In The Carts, Nick Dwyer, y el director de Koper9, Hyperdub, la colección se sumerge profundamente en los raros archivos de la era de los chips de la música de videojuegos japonesa. El 17 de noviembre en CD y digital, con un vinilo a seguir, la colección presenta obras de arte del renombrado artista del anime japonés y fundador de Studio ° 4C, Koji Morimoto, quien dirigió Memorias y Animatrix y cuyo estilo distintivo se encuentra en muchos anime conocidos.




1. Konami Kukeiha Club - Opening (Cosmic Wars) 01:08
2. Konami Kukeiha Club - Mazed Music (Nemesis) 00:47
3. Norio Nakagata - Big Mode (Genpel Touma Den) 01:31
4. Michiharu Hasuya - Hidden Level (Solomon's Key) 02:00
5. Konami Kukeiha Club - A Planet Of Plants (Nemesis II) 01:21
6. Manabu Saito - Telepathy (Chatty) 01:42
7. Konami Kukeiha Club - Equipment (Nemesis 3 The Eve Of Destruction) 00:48
8. Konami Kukeiha Club - BGM 3 (Motocross Maniacs) 01:09
9. Toshiya Yamanaka - Visual Scene 1&2 (Wer Dragon) 02:05
10. Goblin Sound - Opening (Hisou Kihei X-Serd) 01:57
11. Tadahiro Nitta - An-Un [Ominous Clouds] (Xak II) 03:48
12. Yuzo Koshiro - Temple (Actraiser) 01:17
13. Konami Kukeiha Club - Road To Agartha (Moryou Senki MADARA) 01:19
14. Hiroyuki Kawada - King Erekiman (The Legend of Valkyrie) 01:50
15. Katsuro Tajima - Exercise (Mega Panel) 01:53
16. Goblin Sound - Game Over (Hisou Kihei X-Serd) 01:10
17. Konami Kukeiha Club - Beyond The Terminus (Block Hole) 02:02
18. Kazuko Umino (Zuntata) Waltz of Water and Bubbles (Liquid Kids) 02:06
19. Hiroto Saitou - Main Stage BGM 1 (Time Cruise II) 01:54
20. Yasuhisa Wantanabe (Zuntata) - Area 26-10 (Metal Black) 02:11
21. Hiroto Saitou - Site 3-1 [Torrid City] (Metal Stoker) 02:23
22. Tadahiro Nitta - Metal Area (Illusion City) 02:11
23. Hiroto Saitou - Site 6-2 (Metal Stoker) 02:21
24. Mausmi Itou - Tactics 4 (Super Royal Blood) 03:28
25. Goblin Sound - My Phase [Stage 12-14] (Vixen 357)( 00:51
26. Hiroaki Yoshida - Kyoushin [Lunatic Forest] (Dragon Gun) 01:31
27. Konami Kukeiha Club - Underwater Dungeon - (Esper Dream 2) 01:59
28. Technosoft - Shooting Stars (Thunder Force IV) 01:16
29. Soshi Hosoi - Mister Diviner ( The Majhong Touhhaiden) 04:52
30. Jun Ishikawa - Main Theme (Alcahest) 02:14
31. Kazuhiko Nagai - Keel (Golden Axe II - The Duel) 01:29
32. Koichi Ishibashi - Bad Data (Dezaemon) 01:50
33. Yasuaki Fujita - What is Your Birthday (Tarot Mystery) 03:01
34. Kazuo Hanzawa - Oblivious Past (Alien Soldier) 05:18

viernes, 15 de diciembre de 2017

Les Filles de Illighadad - Eghass Malan



Les Filles de Illighadad presentan su primer álbum de estudio "Eghass Malan". El grupo de vanguardistas liderado por mujeres del pueblo del mismo nombre trae su nuevo género de guitarra Tuareg mezclado con la gente rural tradicional. Versado en la tradición, Fatou Seidi Ghali y su banda han creado versiones de estudio contemporáneas que no se parecen a nada jamás registrado, transportando la canción rural nómada al siglo XXI.

Les Filles son todos de Illighadad, una comuna aislada en el centro de Níger, a lo lejos en los desiertos de matorrales al borde del Sahara. El pueblo solo es accesible a través de un camino agotado a través del desierto abierto y hay poca infraestructura, ni electricidad ni agua corriente. Pero lo que la zona nómada carece de riqueza material compensa una identidad y tradición profunda y fuerte. El campo circundante ayuda a cientos de familias de pastores que viven con sus rebaños, como lo han hecho sus familias durante siglos.

El sonido que define al Níger rural es una música conocida como "tende". Toma su nombre de un tambor, construido a partir de una piel de cabra extendida sobre un mortero. Al igual que los alrededores, la música tradicional es un testimonio de la riqueza en la simplicidad, con composiciones dispersas construidas a partir de unos pocos elementos, voces, palmadas y percusión. Canciones ... más créditos

Producido por Christopher Kirkley
Coproducido por Les Filles de Illighadad, Mathieu Petolla, Bear Machine
Diseñado / grabado por Bear Machine: Björn Sonnenberg y Jan Niklas Jansen en Bear Cave Studios, Colonia
Residencia soporte Week-End Fest
Mezclado por Jason Powers
Dominado por Timothy Stollenwerk
Ilustraciones de Christopher Kirkley
Foto de Mathieu Petolla




1. Eghass Malan 04:49
2. Inssegh Inssegh 04:48
3. Imigradan 05:06
4. Jori 04:32
5. Tihilele 06:11
6. Abadrarass 04:47
7. Telillite 08:43

domingo, 10 de diciembre de 2017

Patricia Spero - Silk and Bamboo (2001)


Patricia Spero is one of the world's leading concert harpists. Tim Wheater is a virtuoso on the flute. They perform together on Spero's Silk and Bamboo. This is a lovely cross-cultural CD. Spero performs her magic on the Chinese harp (cheng), Tibetan singing bowls, the zither, Tibetan prayer bells, and, of course, the concert harp. Wheater contributes his expertise on wooden and bamboo flutes. The heart and soul of this recording come from Spero's tenacity and dedication to bringing the ancient and the contemporary together. Wheater's flutes add class and integrity.

Este álbum es suave, sin prisas y reparador. Tiene una fuerte sensación oriental causada por los instrumentos utilizados y también por la naturaleza de la composición que a menudo serpentea (como es común con la música oriental). Sé que muchos disfrutaran de esta música mientras hacen tratamientos holísticos como el Reiki y algunos incluso para la meditación.



Patricia Spero: Chinese Harp (Cheng)
Tim Wheater: Bamboo and wooden flutes.

1 Lamp of Wisdom (8:31)
2 Dawn Wind Bird (1:38)
3 Jewelled Flute (7:29)
4 Autumn Winds blow on Green Ponds (7:08)
5 Bridge of Stars (7:06)
6 A Misty Twilight Lotus that rises from the River (5:54)
7 Dark Dragon (7:51)
8 Music of Song (4:56)
9 The Moon in Flower looks on silent night (10:38)

TootArd - Laissez Passer



Famously, Rachid Taha’s first band was called Carte De Séjour, alluding to the difficulties of residents of France who were nonetheless less than citizens. Similarly, TootArd’s album title makes their status into a statement. They are from the Golan Heights, and therefore live in Israeli territory (and indeed record in Jersusalem) without being citizens of any nation. “Laissez Passer”, sings Hasan Nahkleh on the opening track; “your name . . . your image isn’t familiar . . . your roots are unknown . . . your homeland is unknown.” The music blusters in like the Touareg desert blues known simply as “Guitar”, fidgety and riff-driven.

TootArd play an engaging mixture of desert blues, dub reggae and all-out psychedelic rock. After the opening track Nahkleh plays his electric guitar like an oud, with a sour sound on “Musiqa”, with its stop-start rhythm eventually mutating into jaunty reggae; at the start of “A’sfur” a lengthy vamp owes as much to Knopfler as to Cairo.

His bandmates are his brother Rami, on bass guitar and percussion, and Amr Mdah on saxophones. Rami provides an off-kilter clatter of percussion on “Sahra”, its gritty guitar and reed interplay occasionally broken by a poetic vignette about “a night from a thousand nights”. The music falls away into a steady handclap. “A beautiful brunette”, the band chant, “her smile flamed my heart with a spark”. Then Mdah’s saxophone lifts into an airy solo.

This is music with its eyes on the far horizon. “Rebel, rebel, oh bird”, sings Nahkleh on “A’sfur”, “fly high/so there are no barriers in the world and the tall wall is demolished.” Later, on the yearning “Nasma Jabalyia”, his guitar echoing like a mirage, he sings to a turtledove and a mountain breeze. TootArd proclaim a mountain music open to anyone “from Baniyas and Hula plains to the Qarn and the Hareer valley . . . ” This is internationalist music, never more so than on the closing, wordless “Syrian Blues”.

 http://www.folkradio.co.uk/2017/11/tootard-laissez-passer/
 http://glitterbeat.com/artists/tootard/
 https://www.ft.com/content/1a26ff48-c357-11e7-a1d2-6786f39ef675





1 Laissez Passer 3:54 
2 Musiqa 3:25 
3 Sahra 5:25 
4 A'sfur 4:08 
5 Nasma Jabalyia 3:20 
6 Oya Marhaba 4:16 
7 Bayati Blues 3:46 
8 Roots Rock Jabali 4:06 
9 Circles 4:09 
10 Syrian Blues 4:54

domingo, 26 de noviembre de 2017

Nadah El Shazly - Ahwar



Nawa Recordings present Ahwar, the debut album by Nadah El Shazly. Starting out singing Misfits covers in a local punk band, then moving on to producing her own electronic tracks and making a name for herself in Cairo's underground scene, Nadah El Shazly's backstory is not that unusual. Her debut album on the other hand, is an entirely unexpected story. Two years in the making, Ahwar (Arabic for "marshlands") is an otherworldly record, not unlike an abstract mythological story-tale.

Opening with the mangled and filtered vocals of "Afqid Adh-Dhakira (I Lose Memory)", like an alien dream, the drones of a bowed double bass lead the listener into a drum groove that lays the groundwork for El Shazly's sultry and captivating presence. The Arabic prose lingers over interjections of slap-back delayed guitar twangs and an avant-garde arrangement of dissonant winds, horns, and seemingly random drum fills, ending with an eerie soundscape that wouldn't feel out of place in a giallo classic. Composed, written, and produced by El Shazly herself in collaboration with The Dwarfs Of East Agouza's Maurice Louca and Sam Shalabi on co-composition and arrangement duties, the album was crafted across two continents, between Canada and Egypt, and features the crème of Montreal's contemporary-classical and improvised music scene, most of whom are members of Shalabi's own Land Of Kush ensemble.

In between El Shazly's five original tracks, the listener is treated to an abstract conversion of Sayyid Darwish's classic "Ana 'Ishiqt (I Once Loved)". El Shazly's haunting vocal floats over broken kalimba and harp arpeggios which slowly intertwine with a free, bowed double bass improv to nestle within the breaks between Younes Al-Qadhi's early 20th century verses of love and betrayal. More than that, it is difficult to really describe, but imagine the worlds of Nico, Björk, and Annette Peacock with the Arabic language as their mother tongue, re-approached through acoustic avant-jazz harmony and re-constructed with a dash of Kamilya Jubran's modern styling of Arabic maqam and you may be somewhere close. Recorded and delicately mixed through miles of analog cabling by Thierry Amar and mastered by Harris Newman, the album is adorned with the surrealist artwork of Egyptian artist Marwan El-Gamal and designed with custom typography by Egyptian designer Valerie Arif.

https://nadahelshazly.bandcamp.com/album/ahwar
 




1. Afqid Adh-Dhakira (I Lose Memory) 04:39
2. Barzakh (Limen) 08:19
3. Palmyra 05:09
4. Ana 'Ishiqt (I Once Loved) 06:34
5. Koala 07:04
6. Mahmiya (Protectorate) 06:08

Bitchin Bajas - Bajas Fresh




Bitchin Bajas crean un mundo de ambientes a base de sintetizadores analógicos y órganos que comparte ciertos elementos con el sonido de Harmonia, Cluster o los tan cacareados hoy en día Emeralds. Un sonido definitivamente vintage, de arpeggios que flotan y rebotan creando nuevos espacios. Drone y Psicodelia de la buena en su máximo esplendor.






1. Jammu 11:03
2. Circles On Circles 08:34
3. Angels and Demons At Play 06:17
4. Yonaguni 09:40
5. 2303 23:03
6. Chokayo 12:21
7. Be Going 09:21

lunes, 20 de noviembre de 2017

Hypnotic Brass Ensemble - Book Of Sound



Hypnotic Brass Ensemble (also known as The Bad Boys of Jazz) is an eight-piece, Chicago-based brass ensemble consisting of eight sons of the jazz trumpeter Phil Cohran. Their musical style ranges from hip-hop to jazz to funk and rock, including calypso and gypsy music. They call their eclectic blend of sound "now music", or "Hypnotic". Reared in the teachings of music since they were children, they grew up on the stage playing as the "Phil Cohran Youth Ensemble".

https://en.wikipedia.org/wiki/Hypnotic_Brass_Ensemble



1 Lead the Way 3:13
2 Purple Afternoon 6:07
3 Kepra 5:58
4 Morning Prayer 4:24
5 Now 6:19
6 Solstice 4:16
7 Midnight 4:57
8 Sri Neroti 4:06
9 Heaven and Earth 4:34
10 Synapsis 4:49
11 Royalty 3:11

domingo, 19 de noviembre de 2017

Mighty Mo Rodgers & Baba Sissoko - Griot Blues


Mighty Mo Rodgers es es un artista reconocido una leyenda del blues estadounidense. Ha ganado muchos premios de música prestigiosos en Estados Unidos y Europa. Mighty Mo Rodgers es un músico de clase mundial cuya música es como un soplo de aire fresco en el mundo de la música blues y R & B.

Mighty Mo Rodgers ganó muchos premios: "The Handy Awards" por su álbum "Blues Is My Wailin 'Wall", (1999); "Living Blues" nominado para el álbum de blues contemporáneo "Red White and Blues"; "Trophees France Blues" lo declaró el mejor artista internacional para 2001 y 2002; el premio al mejor compositor (2003); "CHIC De L'Annee" le dio el mejor nombre de artista de blues (2007).

Baba Sissoko es el dueño de una gran voz y un maestro del tamani tambores del oeste de África, así como de muchos otros instrumentos (ngoni, guitarra, batería, balafón, kalabas, sildrum, kamalengoni). Su sensibilidad excepcional a la expresión musical de otros músicos lo llevó a colaborar con estrellas de la música de todo el mundo como Salif Keita, Ibrahim Ferrer, Habib Koite, Youssou N'Dour, "Buena Vista Social Club" y muchos otros. Baba Sissoko pertenece a una dinastía de cantantes griot malienses que poseen y transmiten la tradición arcaica.



Mighty Mo Rodgers - vocal, keyboards
Luca Giordano - guitar
Walter Monini - bass guitar
Pablo Leoni - drums
Baba Sissoko - ngoni, tamani, vocal, guitar

01. Shake 'em Up Charlie (4:09)
02. Mali To Mississippi (3:37)
03. Nalu - Mother (3:24)
04. Donke   Dance (4:53)
05. Demisenu - Children (2:10)
06. The Blues Went To Africa (3:49)
07. Djeli - Griot - Storyteller (3:47)
08. Drunk As A Skunk (3:29)
09. What Is The Color Of Love (3:58)
10. Mo Ba (3:51)
11. Griot Blues (4:38)
12. Kalimba #12 (0:51)

sábado, 18 de noviembre de 2017

Boubacar Traoré - Dounia Tabolo



Boubacar Traoré ( * 1942, Kayes (Malí) es un conocido cantante, letrista y guitarrista maliense. Conocido también como Kar Kar, "el que regatea demasiado" (en bambara, una de las lenguas malienses), en referencia a su modo de jugar al fútbol: "un apodo que tengo desde que era joven, cuando la gente gritaba "kari, Kari" (regatea, regatea), el nombre se me quedó pegado".

Traoré empezó a ser conocido por primera vez en los primeros años de los 60s, cuando canciones como "Kar Kar Madison", "Sunjata", "Kayeba" y "Mali twist" no paraban de sonar casi todos los días en la radio. Había empezado a tocar la guitarra de modo autodidacta y había desarrollado un estilo único, mezcla de blues americano, música árabe y kassonké, un estilo de música tradicional de su región natal.
Se convirtió en una superestrella en Malí y en un símbolo del otra vez país independiente (ver Historia de Malí). Sus canciones eran muy populares y solían aparecer en la radio. Sin embargo, dado que no hizo grabaciones, y como tampoco se pagaban derechos a los músicos, era muy pobre y tuvo que realizar trabajos extraños para sobrevivir.

 https://es.wikipedia.org/wiki/Boubacar_Traor%C3%A9



1. Dounia Tabolo 6:53
2. Ben De Kadi 5:45
3. Yafa Ma 5:24
4. Kanou (Kanga Keniogon Fe) 7:13
5. Mousso 4:34
6. Dis Lui Que Je L'Aime Comme Mon Pays 7:43
7. Badialo 3:43
8. Duna Ma Yelema 5:34
9. Je Chanterai Pour Toi 5:23
10. Maciré 6:53
11. Narena 4:43
12. Askia Mohamed 5:14
13. (Bonus) Dis Lui Que Je L'Aime Comme Mon Pays (Radio Edit) 3:47


domingo, 12 de noviembre de 2017

3MA: Ballaké Sissoko, Driss El Maloumi, Rajery – Anarouz (2017)







Desde su álbum debut en 2008, los músicos de 3MA han pasado por muchas experiencias individuales ampliando sus conocimientos.
Se reúnen regularmente para dar conciertos de 3MA en todo el mundo y con el paso de los años, han surgido nuevas ideas, que luego han sido refinadas, dando lugar a nuevas composiciones o reelaborando las ideas existentes.
Una década después del comienzo de su aventura, llegó el momento de hacer un balance y volver al estudio de grabación. Este nuevo álbum es testigo de su maravillosa conexión y experiencia madura. El percusionista Khalid Kouhen se suma a dos temas para agregar pulsos delicados con sus percusiones paquistaníes y tablas indias, y en otras dos pistas incluso podemos escuchar a Rajery, Driss y Ballaké cantando.
Pero durante el resto del disco, los instrumentos de cuerda reinan y tejen su magia solos. Cada pieza es el resultado de una química única en la que las partes individuales son difíciles de definir. Los sonidos de kora, oud y valiha no intentan sobresalir entre sí, sino que desarrollan un lenguaje común. Si bien nunca perdemos de vista las ricas tradiciones que representan Ballaké Sissoko, Driss El Maloumi y Rajery, escuchamos sobre todo un mensaje compartido de 3MA, un mensaje que se manifiesta contra la violencia de nuestro mundo, con sus armonías suaves y vigorizantes, energía vital y poesía universal.



TRACK LIST
  1. Anarouz
  2. Samedi glace
  3. Anfaz
  4. Moustique
  5. Hanatra
  6. Lova
  7. Mariam
  8. Aretina
  9. Jiharka
  10. Awal

Maryam Saleh | Maurice Louca | Tamer Abu Ghazaleh - Lekhfa الإخفاء



Lekhfa is the creation of Maryam Saleh, Maurice Louca and Tamer Abu Ghazaleh, three legendary musicians who came of age in 1990s Cairo. Decades later, the three trailblazing musicians, each having paved their way through the alternative Arabic music scene, have united to create a stunning new album. A rapturous combination of extraordinary musical talent and creativity, Lekhfa gives birth to an off kilter sound where layers of grit and beauty intertwine in and around the dystopian poems of their contemporary Mido Zoheir, whom they’ve dubbed the fourth ‘member’ in this creation, and one of the most talented Egyptian poets of their generation.






1. Kont Rayeh
2. Nefsif Akli
3. Ekaa Maksour
4. Mathaf Fonoun El Ghesh
5. Mazzikaw Khof
6. El Shahwa Wel Soaar
7. Teskar Tebki
8. Woshoush El Leil
9. Makonsh Wakoun
10. Ayez Awsal



Diron Animal - Alone



Nacido y criado en el ghetto angoleño de Cazenga, el nuevo disco del instrumentista, ahora con base en Portugal, es un crisol de estilos musicales y culturas.
"Vengo de la música tribal" dice Diron. "Tenía un grupo de música tradicional, luego me mudé a un grupo de Capoeira donde era un corrido principal y tocaba batuque. Por esa época también comencé a introducir estilos Hip Hop y Kuduro. Luego mezclé Kuduro con Hip Hop y Kuduro con Rock. Ahora estoy haciendo música para todas las personas y todas las edades ".
Con un pie firmemente establecido en sus raíces gueto, el álbum es una exploración personal: "Cazenga es un lugar donde se inventaron muchas danzas angoleñas, donde los niños deambulan descalzos y sin comida, pero pueden transformar sus luchas en creatividad", dice Diron.
Este movimiento y lucha es el núcleo del nuevo disco. Los estilos africanos tradicionales combinados con el estilo frenético de la música electrónica de Portugal culminan en un registro vibrante, enérgico y rítmico que trata tanto de la adversidad como de la positividad.


https://dironanimal.bandcamp.com/album/alone


1. Kema 04:07
2. Ghetto Ghetto 04:03
3. Love Family 05:08
4. Oxala Kuanbote 04:20
5. Don't Stop 03:27
6. Diculo 02:30
7. Bitch My Love 03:01
8. NCrazy feat. Spoek Mathambo 03:21
9. LM 04:17
10. Help 04:08



miércoles, 8 de noviembre de 2017

Phoebe Hunt & The Gatherers - Shanti's Shadow (2017)


De alguna manera, Phoebe Hunt es una entre un mar de millenials, que habitualmente se someten a crisis existenciales, moviéndose y tejiendo, sin embargo, para disfrutar su vida y escapar del "enganche" del mundo corporativo. Como muchos de sus compañeros, ella hace yoga, realiza retiros de meditación, vive con su esposo en una casa de Brooklyn llena de amigos artísticos y por cuenta propia y sueña con una vida exitosa en formas que nada tienen que ver con el dinero.

"Quiero ser libre", dice ella. "La libertad es ilimitada. Dentro de una construcción social y dentro de la sociedad capitalista en la que estamos, ser capaz de ser libre significa poder conectarnos con tu verdad más profunda y poseerla. Se trata de confiar en los demás lo suficiente como para compartir ese yo, colaborando con ellos para unirse en una comunidad auténtica. Se trata de ser totalmente vulnerable ".

Su ideación de libertad tiene una cualidad decididamente femenina, invocando nociones de ceder en vez de conquistar. Es una filosofía que requiere que abandone la licencia para hacer lo que quiera en nombre de una libertad más universal. Este es el ethos con el que lidera su banda y también la forma en que mide su éxito:

"Últimamente la gente me ha estado diciendo que mi música abre sus corazones. Para liberar espiritualmente las cosas es para lo que estamos aquí y si mi música puede hacer eso, bueno, creo que es hermoso ".

No es de extrañar que Hunt se ablande: pasó dos meses en el último año en misiones espirituales, primero en el Camino de Santiago en España y luego en un retiro de meditación védica en la India. Fue en ese segundo viaje que pasó tiempo estudiando con el maestro violinista y vocalista Kala Ramnath, que enseñó a Hunt a tocar su instrumento en la tradición clásica del norte de India.

Su último álbum, Shanti's Shadow , es una expresión de todas las diversas facetas del lugar de Hunt a tiempo: su estilo de vida artístico, su espiritualidad, su espíritu de búsqueda, pero sobre todo suena como la confesión de una mujer que está aprendiendo a conducir cediendo a lo que viene, una mujer formada como una perla dentro de una concha de ostras.
https://www.phoebehuntmusic.com/press

Phoebe Hunt & The Gatherers - Shanti's Shadow

sábado, 4 de noviembre de 2017

Nigel Stanford - Solar Echos


John Stanford o conocido como Nigel Stanford (Wellington, New Zealand), es un reconocido productor de música ambiental. y se caracteriza por la fusión total de Trance y música ambiental. Actualmente trabaja en New York e inicio su trabajo musical en 1999





1 Solar Echoes 10:16 
2 Entropy 9:02 
3 The Edge 8:07 
4 Cymatics 4:45 
5 Sea of Tranquility 7:40 
6 The Watchers 10:29 
7 Aurora 9:59 
8 Deep Space 8:04 
9 Far Centaurus 9:58 
10 Dark Sun 8:01



domingo, 29 de octubre de 2017

The Nile Project – Jinja

Subido por Marhali.

The Nile Project es una loable iniciativa hacia el panafricanismo: artistas de once países por los que pasa el río y sus afluentes se reúnen anualmente para impartir cursos y concienciar sobre la necesidad de cuidarlo. Una idea redonda y una maravilla musical, porque alcanza momentos de una intensidad y compenetración absolutamente asombrosas.

El proyecto, auspiciado por el etnomusicólogo egipcio Mina Girgis y la cantante etíope y activista cultural Meklit Hadero, comenzó en enero de 2013 cuando 18 artistas procedentes de Egipto, Uganda, Etiopía, Sudán del Sur y Sudán, se reunieron para desarrollar un proceso creativo colaborativo que duró 10 días. El resultado fue Aswan (2013) donde ya se preveía la trayectoria exitosa que tendrían estas y estos embajadores y diplomáticos de la música. El colectivo de intérpretes se va de gira por el mundo para difundir el mensaje ecológico y de interculturalidad, acontecimiento que en 2016 aprovechan para grabar Jinja (2017) en Uganda, lugar donde se encuentran las fuentes de El Nilo.

Más allá del sentimiento de hermandad que promueve, la música de la banda resulta atractiva justamente cuando reproducen sus valores de unión, cuando las tradiciones de Egipto, Etiopía, Sudán, Uganda… (y sus respectivos instrumentos) se van integrando o alternando a lo largo de una misma pieza. Una armonía que suena sorprendentemente accesible incluso para la o el oyente occidental, a pesar de la diversidad de instrumentos musicales, estética, estilos y lenguas. Los temas están compuestos por los y las artistas intérpretes en seis idiomas. Las voces de la egipcia Dina El Wedidi, la etíope Selamnesh Zemene (componente de Ethiocolor), o de la sudanesa Alsarah protagonizan de forma espectacular este mega-proyecto musical, destacando también la versatilidad, energía y gran voz del burundés Steven Sogo.

01. Inganji - feat. Sophie Nzayisenga and Selamnesh Zemene
02. Allah Baqy - feat. Dina El Wedidi and Sarah Abunama-Elgadi
03. Ya Abai Wuha - feat. Selamnesh Zemene
04. Omwiga - feat. Micheal Bazibu
05. Uruzi Nil - feat. Steven Sogo
06. Dil Mahbuby - feat. Dina El Wedidi and Mohamed Abozekry
07. Tenseo - feat. Jorga Mesfin, Mohamed Abozekry and Selamnesh Zemene
08. Marigarita - feat. Sophie Nzayisenga, Hany Bedair, and Selamnesh Zemene
09. Biwelewele - feat. Steven Sogo
10. Mulungi Munange - feat. Micheal Bazibu, Sophie Nzayisenga and Steven Sogo

Orchestre Les Mangelepa - Last Band Standing


Orchestre Les Mangelepa was formed in July 1976. Mangelepa extensively toured East and Central Africa and are known for their spectacular stage shows. A search for quality instruments brought the Congolese band Orchestre Baba National to Kenya in 1975.

However due to domination by members of the older generation in the orchestre Baba National Band, a group of young and vibrant members led by Bwamy Walumona, pulled out and formed their own band- Orchestre Les Mangelepa, in order to express a more youthful sound. Thus, Les Mangelepa, an orchestra that prides in quality ageless music was born on the first day of July 1976. The band quickly gained popularity in Nairobi. In the same year of the Band’s formation Jack Gerchun, an Israelite restaurant owner being impressed by their stage frolics accepted the band to frequently perform at his restaurant.

In the subsequent years they held performances at Garden Square, Alliance Club and also toured Kenya. However the band was never too keen to devote themselves fully to live performances and so they concentrated on practicing and recording music. To date the band has recorded more than 13 albums. In 1979, after Idi Amin’s reign Les Mangelepa were called to perform at Lugogo Stadium to establish peace and tranquility among Ugandans but shortly into the performance, the crowd became chaotic disrupting the performance. Being an Ochestra, Les Mangelepa is equipped with top vocalists, guitarists, Drummers, pianists and tenor & alto saxophonists. Having being around for over 30years, the band carries a taste of the past into the present while pressing on to appeal even in the future.https://www.musicinafrica.net/directory/orchestre-les-mangelepa






1 Kanemo 9:07 
2 Malawi zikomo 9:59 
3 Mbungu 9:47 
4 Maindusa 9:21 
5 Nyako konya 10:18 
6 Suzanna 7:35 
7 Mimba 8:48 
8 Ma lilly 9:28


viernes, 27 de octubre de 2017

Julio Pereira-PraÇa do Comercio (2017) [Portugal]


- Prefacio del DIGIBOOK - PLAZA DEL COMERCIO - Rui Vieira Nery
 Reconocimiento y descubrimiento Cuando oigo una nueva grabación de Júlio Pereira tengo una reacción simultánea de reconocimiento y de descubrimiento. Reconocimiento porque hay siempre en ella una firma sonora y estilística inconfundible, como la que sentimos en la viola de Django Reinhardt, en la trompeta de Miles Davis, en el bandoneón de Astor Piazzolla o pase la inmodéstia filial-en la guitarra de Raul Nery. A las primeras notas identificadas caminos sin ninguna duda que es el Júlio que está tocando y eso nos deja desde luego aquella sensación de bienestar que naturalmente tenemos cuando nos cruzamos con un amigo. Sin embargo, descubre que esta fuerte marca individual no se traduce en la mera repetición de fórmulas y clichés ya conocidos pero por el contrario se revela como una constante fuente de nuevas ideas, nuevas preguntas y nuevas respuestas. En cada nueva pieza, aunque el estilo y el propio formato general nos sean familiares, el material temático es siempre sorprendente y transformado de maneras siempre inventivas. Y hay que añadir que el proceso creativo no se agota en la versión grabada. Siempre que oímos una de sus interpretaciones en vivo de cualquiera de las pistas de un álbum su constatamos que el registro fonográfico no era, al final, sino una matriz congelada de cualquier cosa que la presencia de un público en vivo siempre puede retransformar de modo más o menos radical.
Si tuviera que elegir el componente más destacado de la música de Julio Pereira diría sin vacilación que es el ritmo. Una vez más, luego las primeras notas nos agarran con una cadencia rítmica marcada, de aquellas que, como Camilo Castelo Branco decía del Fado en su Eusebio Macario, nos pone, temblores involuntarios en las nalgas. O, en otras palabras, el arranque de cada banda nos precipita en un recorrido cargado de energía que sólo se descarga en los acordes finales, pero esto no tanto por el fuerte ritmo regular acentuado como por un fluido permanente de ideas y soluciones musicales imprevisibles. Me viene a la cabeza otra cita, la de la advertencia que nos hace Bette Davis en el All about Eve: "Apriete los cinturones, muchachos, va a ser una noche accidentada".
 Otro aspecto que me parece de especial interés en esta música es una vez más de otra aparente contradicción entre un sabor intrínsecamente portugués y la diversidad de referencias cosmopolitas que en ella podemos reconocer. Los viras, chulas, hadas y modas de que nos damos cuenta, aunque siempre transformados y reprocesados ​​sin ninguna intención de "autenticidad" folclórica, se cruzan con ecos más o menos alejados de jigas celtas, de choros cariocas, de tibias y de colchas -verdianas, de folksongs anglo-americanas, de bluegrass de los Apalaches, de ritmos de Dixieland o de danzas mediterráneas. Pero el producto final reafirma siempre una postura identitaria en la que instintivamente nos reconocemos y nos gusta que nos reconozcan como portugueses. Como le gustaba decir Miguel Torga: "Lo universal es el local sin paredes".
 Es por eso que por lo menos desde su histórico Cavaquinho, de 1981, que tuvo un impacto tan decisivo en la Música Popular Portuguesa, cada nuevo álbum de Júlio Pereira es, por cierto, un hito importante en el recorrido creativo personal de su creador, pero también una contribución significativa al conjunto de nuestra tradición musical viva, fiel a sus raíces pero constantemente en busca de nuevos caminos y de nuevos diálogos, de identidad y de intercambio intercultural, de viejas raíces y nuevos frutos.

 http://www.juliopereira.pt/pt/BIOGRAFIA/PracaDoComercio.htm

 

01. Voa Cavaquinho
02. Galope do Deserto
03. Comboio Azul
04. Noitada Extravagante
05. Ponte da Barca
06. Palácio das Necessidades
07. Índios da Meia-Praia
08. Dança da Lua Cheia
09. Praça do Comércio
10. The Common Raven
11. Lagoa das Sereias

miércoles, 18 de octubre de 2017

Melanie De Biasio - Lilies



Born to a Belgian mother and an Italian father, Mélanie De Biasio learnt ballet from the age of three, and started playing the Western concert flute at eight. At the age of 12, she joined the Ensemble de l'Harmonie de Charleroi with whom she toured Canada for a month. During her adolescence, she further improved her voice and diction.

Being a fan of groups like Nirvana, she sang and composed in English in a rock band at age 15. She played in several groups before totally setting her mind to jazz with the trio Harmadik Fül. With them, she learnt to improvise while discovering the many facets of music. After three years of singing studies at the Royal Conservatory of Brussels, she was awarded a first prize with a distinction degree. After that, she toured in Russia, in which she gained further professional experience. This is when Steve Houben (Belgian jazz musician and saxophone professor at the Conservatory) asked her to appear in concert with him, allowing her to play in numerous festivals and other large music events in Belgium. +INFO

https://melaniedebiasio.bandcamp.com/album/lilies



1. Your Freedom Is The End Of Me 03:50
2. Gold Junkies 03:19
3. Lilies 04:02
4. Let Me Love You 04:08
5. Sitting In The Stairwell 02:49
6. Brother 03:11
7. Afro Blue 04:33
8. All My Worlds 06:40
9. And My Heart Goes On 06:00

Quantic & Nidia Góngora – Curao

Subido por Marhali.

Curao (2017) significa la culminación de una asociación creativa que ha estado chispeando durante una década, la unión entre el melómano, explorador y nómada sonoro William "Quantic" Holland y la sublime Nidia Góngora, un álbum mágico, tan visceral como espiritual. Una nueva y muy original interpretación de las tradiciones musicales únicas, ricas y místicas de la Región del Pacífico colombiano.

Curao es el lugar en el que se encuentra el sonido ancestral del folclor Pacífico mezclado con sutiles tintes de arreglos electrónicos. Un espacio sonoro donde la marimba de chonta (piano de la selva) se hermana con el downtempo, donde el currulao convive con el dub, donde la chirimía y los aires de drum&bass se cruzan, se mezclan.

En esta creación de 18 canciones está la selva, el río bravo, la lluvia; el arroz con coco, el borojó, los cangrejos, los camarones, el viche; la religión, los arrullos, la redención; la marimba de chonta, los redoblantes, los vientos metálicos. Todo en una descripción que es puro realismo mágico donde se pintan los paisajes del Pacífico profundo. Un viaje a lo ancestral con un sonido moderno en el que queda claro que la unión Quantic-Góngora siempre nos va a traer magia sonora para abstraernos en selvas profundas y místicas.

01. Intro
02. E Ye Ye
03. Que me duele?
04. Dub del Pacifico
05. Interludio I
06. Se lo ví
07. Muévelo Negro
08. Amor en Francia
09. Ojos Vicheros
10. Ñanguita
11. Dios promete
12. Interludio II
13. María no me llevo
14. Interlucio III
15. Un canto a mi tierra
16. No soy del Valle
17. Interludio IV
18. Maldito muchacho

viernes, 13 de octubre de 2017

Criolo - Espiral de Ilusão



Criolo Doido es originario del barrio de Grajaú, (São Paulo). Comenzó a rapear en 1989, pero hasta el inicio de la década de los 2000 era prácticamente desconocido. Trabajó como educador entre 1994 y 2000. En 2006, lanzó su primer álbum de estudio, titulado “Ainda Há Tempo”. Destacan las canciones “RAP é forte”, Morto Vivo, Ainda Há Tempo, Até Me Emocionei (con Bastardo, ex integrante de SNJ) y Chuva Ácida. En ese mismo año fundó la Rinha dos MC's existente hasta hoy. Comprende batallas de freestyle, conciertos semanales, exposiciones de graffitti y fotografías. Al año siguiente, participó en el "Som Brasil Especial" en homenaje a Vinícius de Moraes; y fue nominado al Premio Hutúz en dos categorías: "Grupo ou Artista Solo" (que perdió frente a GOG) y "Revelação" (vencido por U-Time).​ En 2008, recibió el premio "Canción del Año" y "Personalidad del Año" en la cuarta edición del evento "O rap é compromisso".

Al año siguiente, volvió a ser nominado al Prêmio Hutúz en la categoría "Revelaciones de la Década", pero no salió vencedor. Participó en los documentales “Profissão MC”, de Alessandro Buzo y Tony Nogueira; y “Da Luz às Trevas”, de Ney Matogrosso. Para conmemorar sus veinte años de carrera, grabó un DVD en directo en la “Rinha dos MC's”, que fue puesto a la venta en 2010, llamado “Criolo Doido Live in SP”. Al final del año, Criolo lanzó un CD single, con los temas "Grajauex" (homenaje a su barrio) y "Subirusdoistiozin", grabadas en estudio, con la producción de Marcelo Cabral y Daniel Ganjaman y con instrumentos como guitarra, bajo, piano y trompeta, dando indicios de una pequeña modificación de su estilo. Ambas canciones fueron anunciadas como presentes no su próximo álbum, a través del concierto de lanzamiento realizado en la Matilha Cultural. Pocos días después, el videoclip de "Subirusdoistiozin" fue divulgado en internet, con más de 6 minutos de duración.

En 2011 lanzó su segundo disco, “Nó na Orelha” (Nudo en la oreja), gratuitamente a través da internet y abrevió su nombre artístico a "Criolo". En el disco, el cantante diversificó los ritmos de rap con varios otros, como a MPB, funk, soul y blues. Este disco tuvo excelente recepción por la crítica (inclusive extranjera), llevando a Criolo a participar en el programa “Altas Horas” de la “Rede Globo” y a estar en lo alto de los trending topics de twitter. Con el disco, Criolo fue uno de los campeones del Video Music Brasil 2011 de la MTV, en las categorías "Videoclip del Año", con "Subirusdoistiozin", "Artista del Año", "Álbum del Año", con "Nó na Orelha" (venció), "Música del Año" con "Não existe amor em SP" (venció), y como "Banda ou Artista Revelación" (venció). También fue el primer confirmado a actuar en directo durante los premios, donde cantó la canción "Não existe amor em SP" junto a Caetano Veloso.

https://es.wikipedia.org/wiki/Criolo




1. LÁ VEM VOCÊ
2. DILÚVIO DE SOLIDÃO
3. MENINO MIMADO
4. NAS ÁGUAS
5. FILHA DO MANECO
6. ESPIRAL DE ILUSÃO
7. CALÇADA
8. BOCA FOFA
9. HORA DA DECISÃO
10. CRIA DE FAVELA

domingo, 1 de octubre de 2017

Carmen Souza - Creology (2017)


Carmen Souza y Theo Pascal vuelven a la carretera con Creology, doce historias musicalizadas en las que no falta el jazz, seña de identidad de la pareja artística. El nuevo trabajo bebe del proyecto African Railway donde Souza y Pascal se unen con el percusionista mozambiqueño Elias Kacomanolis para recorrer musicalmente las antiguas colonias portuguesas en África.
Creology tiene varios significados; uno lingüístico, que es el estudio de las lenguas criollas, y otro filosófico que viene de la palabra crear, pero con el razonamiento del logos griego. También tiene relación con mezclar influencias nuevas con tradiciones antiguas, algo que para nosotros es muy importante”, explica la lisboeta de ascendencia caboverdiana Carmen Souza.
Fuente: http://www.wiriko.org/wiriko/carmen-souza-creology/
Visita su Web: http://www.carmensouza.com/

Personal – Carmen Souza: lead vocals, acoustic piano and guitar; Theo Pascal: double bass, electric bass, percussion and background vocals; Elias Kacomanolis: drums, percussion and background vocals; Featured Guest – Zoe Pascal: drums and percussion.

1: Ligria; 2: Senhorinha; 3: Upa Neguinho; 4: Pretty Eyes; 5: Mon di Deus; 6: Xinxiroti; 7: Tud Tem 1 Razão; 8: London Light; 9: Kem Ka Tem Cabeca; 10: Homem Musica; 11: Escuta Moçambique; 12: Creology.


Seun Kuti & Egypt 80 (2008-2014) 3 CD´s



Oluseun Anikulapo Kuti (born 11 January 1983, Lagos, Nigeria ), commonly known as Seun Kuti , is a Nigerian musician , and the youngest son of legendary afrobeat pioneer Fela Kuti . Seun leads his father's former band Egypt 80 .

Seun and his brother Femi are the two commercially successful musical offspring of the late Nigerian afrobeat innovator Fela Kuti. Seun has one younger sister who used to sing in his band. At the age of nine Seun expressed the wish to sing to his father. [ citation needed ] A short while later Seun started performing with his father and the band. Since then, Seun has followed the political and social ethos of his father.

After Fela had died in 1997, Seun, then only 14 years old, became the lead singer of Egypt 80. While in school Seun had to choose between a career in music and one in African Football. His 2008 debut album, Many Things , was produced by Martin Meissonnier , who had already produced two albums for his father.

About three quarters of the current Egypt 80 line-up consists of musicians that not only played with Fela Kuti , but often were arrested and harassed alongside the founder of the Afrobeat movement. Live sets consist of both new material and originals from Seun's father. Since during his lifetime, Fela Kuti had never performed any songs live on stage which he had recorded in the studio, this is the first chance for many long-time fans to enjoy classics like Shuffering and Shmiling , Colonial Mentality and Army Arrangement in a live setting. A new studio album called From Africa with Fury: Rise was released on 5 April 2011. It was recorded in London, produced by Brian Eno , John Reynolds and Seun himself.

Seun Kuti is featured in Calle 13 's song "Todo se mueve" (Everything Moves), on their 2010 album Entren los que quieran.

He participated actively in the Occupy Nigeria protests against the fuel subsidy removal policy of President Goodluck Jonathan in his native Nigeria, in January 2012. Seun Kuti is an atheist.


Many Things





1 Think Africa 6:49
2 Don't Give That Shit To Me 9:21
3 Many Things 8:01
4 Fire Dance 8:09
5 Mosquito Song 7:23
6 Na Oil 8:09
7 African Problems 5:01

From Africa With Fury: Rise 





1 African Soldier 5:16 
2 You Can Run 5:37 
3 Mr. Big Thief 7:38 
4 Rise 7:05 
5 Slave Masters 7:45 
6 From Dem Eye 6:56 
7 The Good Leaf 6:12


A Long Way To The Beginning




1 IMF 5:00 
2 African Airways 5:12 
3 Higher Conciousness 7:34 
4 Ohun Aiye 5:17 
5 Kalakuta Boy 6:40 
6 African Smoke 6:49 
7 Black Woman 8:52

sábado, 30 de septiembre de 2017

Vieux Farka Touré - Samba (2017) [Mali]






Cuando los productores de Woodstock Sessions, una serie de grabación híbrida / en vivo en Saugerties, NY, pidieron al guitarrista y vocalista maliense Vieux Farka Touré que se detuviera en 2015, no tenía suficiente tiempo para hacerlo realidad. Intrigado, prometió regresar al año siguiente. Cumpliendo su palabra, el resultado de esa increíble sesión es ahora el nuevo álbum de Touré, Samba.

Las diez canciones de Samba son nuevas. Dada la natural curiosidad musical de Touré, la mezcla de blues maliense y canciones de alabanza, funk, reggae y rock hacen de éste su esfuerzo más maduro y redondeado hasta la fecha. El elemento en vivo, donde Touré se destaca como intérprete, brilla en todas las pistas, aunque la banda se detuvo cuando querían cambiar algo. Este no fue su rendimiento promedio.

"No fue una sesión de estudio regular ni un concierto", dice Touré. "Estaba en algún punto intermedio. Estábamos grabando el álbum, pero teníamos una audiencia de unas cincuenta personas en la sala con nosotros. La audiencia entendió que era para presenciar el proceso de grabación de un álbum, no para presentar un concierto en un estudio, lo cual fue algo muy bueno porque tuvimos la energía de un concierto en vivo con la calidad de una grabación de estudio. Fue una idea interesante, pero yo no sabía cómo iba a ir. Afortunadamente todo fue perfecto. Hubo un gran ambiente allí para la sesión y pudimos capturar esta energía única para el álbum ".

Los fans de Touré se regocijarán por la calidad y la energía de este fantástico disco. Sus solos son excepcionales. Los surcos hipnóticos que su banda crea le permiten soltarse con una sensación de facilidad y gracia.

Samba significa "segundo nacido", su lugar en su familia, que por supuesto fue al legendario artista malí Ali Farka Touré. Mientras que muchas culturas conceden la posición principal de una familia al primogénito, es el segundo niño que a menudo se confiere con el poder en la tradición de Touré. "Samba es uno que nunca se rompe, que nunca corre de amenazas, que no tiene miedo", dice Touré. "Se dice que Samba es bendecido con buena suerte."

En los últimos meses, Touré ha viajado por Australia y China para difundir su enérgica y magnífica evolución del blues maliano. Ahora está regresando a donde construyó su nombre, con giras en los Estados Unidos y Europa planeadas para 2017.




 

jueves, 21 de septiembre de 2017

Meïkhâneh - La Silencieuse



Pour son deuxième album, La Silencieuse, le trio Meïkhâneh, composé de Maria Laurent au chant, Johanni Curtet à la guitare, dombra et chant diphonique, Milad Pasta aux percussions iraniennes, s'est entouré de trois invités : Bijan Chemirani aux luths tzouras, saz et percussions additionnelles, Uuganbaatar Tsend-Ochir (Egschiglen) à la grande vièle cheval mongole ikh khuur et Martin Coudroy à l'accordéon diatonique. Les compositions de Meïkhâneh sont nourries d'imaginaire, d'improvisations, et de musiques traditionnelles d'Europe, de Mongolie et d'Iran. Les voix, lumineuses et envoutantes, portent la puissance des chants d'Europe de l'Est, les mélodies aériennes des grands espaces, et la profondeur des chants diphoniques mongols. On y entend des cordes voyageuses rappelant les steppes d'Asie et l'Andalousie. Les rythmes ciselés des percussions puisent dans la tradition persane. Meïkhâneh nous emmène au cœur d'une musique sans frontières qui caresse l'âme. Son nom emprunté à la poésie persane signifie la « maison de l'ivresse ». On se laisse porter…

Meikhaneh is a group based in France, but their repertoire originates from other world regions.The group incorporates a little Central Asian throat-singing on «Jaran tsagaan aduu.» Maria Laurent's sweet vocals and her stately morin khuur (horse-head fiddle) combines to form a unique blend of vocal and instrumental music. Maria is joined by Johanni Curtet on guitar, dombra, various chants, as well as Milad Pasta on tombak, daf, and udu drum.





1 Silencia  5:27 
2 Talyn Thème  7:20 
3 Eszmélet 3:52 
4 Uulyn Nulims 5:35 
5 Khan Khökhii  5:01 
6 Pluies  6:43 
7 Ayalakhui  4:39 
8 L'avion est annulé  4:42 
9 Ayari 5:47 
10 Gham Makhor  6:23 
11 Vinha do Sul  4:08

sábado, 16 de septiembre de 2017

Rio Mira - Marimba Del Pacifico



En 2014, los impulsos creativos del productor colombiano Iván Benavides se juntaron con los del ecuatoriano Ivis Flies. El resultado fue Río Mira, un super grupo de all stars que incluía músicos del Pacífico colombiano y ecuatoriano y que justamente lleva el nombre del río que comparten ambas naciones, que nace en Imbabura, Ecuador y termina en Nariño, Colombia.

Lo que hace tres años se formó como una idea, compartió territorio y exploró la sonoridad de una geografía mutua particular, hoy recibe de manera célebre los frutos de su trabajo materializado en un disco de 12 canciones publicado por AYA Records y bautizado de manera minimalista, pero acertada, Marimba del Pacífico: un título que encierra mucho más que un instrumento y un lugar en el mapa, la columna vertebral y la inspiración de más de una decena de músicos que hicieron parte del proceso, entre ellos Esteban Copete, Karla Kanora, Hugo Quiñonez, Larry Preciado y Eduardo Martínez entre otros.

Marimba del Pacífico bien podría entenderse como una antología de historias nacidas la tradición oral que habitan en ambos territorios que fueron inmortalizadas musicalmente, como si se tratara de fotografías, retratos de esos paisajes encantadores. Es un disco a veces selvático místico y otras veces fiestero reivindicador. Canciones como 'Adiós Morena', estándar del folclor Pacífico colombiano, 'Agua', 'Rconca Canalete' y 'Estaban llorando', se presentan como un lamento en forma de arrullo, de momentos y vivencias que están ahí, formando el paisaje más melancólico, mientras que 'Guarapo', 'Patacore', 'Torbellino' y 'Adarele Andarele', representan el espíritu más fiestero y frenético de ambas naciones. Y un par de temas como 'Aguacerito' que hace las veces de interludio cobijador y 'Chicungunya' que cierra el disco con otra más de las de esas narraciones vivenciales en el territorio.

En definitiva, es un disco que celebra a la marimba de chonta y el piano de la selva como la herramienta para contar y hermanar dos naciones a través de la música en una creación magnífica.

https://ayarecords.bandcamp.com/album/marimba-del-pacifico

https://noisey.vice.com/es_co/article/nev5k7/marimba-del-pacifico-rio-mira-aya-records-2017

Msafiri Zawose - Uhamiaji



Tanzania’s Msafiri Zawose has been one of the biggest slept-on musical forces from the region. That’s about to change with the imminent arrival of a new album that will redefine the boundaries of gogo music.

The Wagogo people are his traditionally nomadic tribe from the center of Tanzania, known for their musicality and made famous by Hukwe Zawose - Msafiri’s father, who toured the world as a part of Peter Gabriel’s Real World roster in the 80s and 90s. Working with Santuri East Africa, the much respected platform that has been responsible for some of the most interesting collaborations coming out of East Africa in recent years, the son continues his eminent father’s journey.

In August 2016, Santuri traveled to Bagamoyo on the Tanzanian coast with SoundThread’s Sam Jones, whose recent works with Orlando Julius and remixes for Mugwsia International and Sarabi have been rapturously received.

Laying down the foundations of the album over two weeks, Zawose and Jones developed a working relationship that was highly charged - their mutual respect for each others talents allowing them to work through difficult periods - hewing the raw materials into the hypnotic, revelatory material shared here. The process was never easy, but Msafiri was driven to explore new forms for traditional music, much as his father had with 2002’s experimental collaboration with ambient / electronica producer Michael Brook on the album Assembly.

The tracks assembled here have been created within a deeply collaborative process, primarily in person, and then via endless back and forth online between Jones’ studio in London and Zawose’s compound in Bagamoyo. Set to be completed in London in November when Msafiri visits the UK, the music here remains profoundly gogo, but is infused with a organic electronic aesthetic brought about by Jones’ exceptional production and feeling for textures. The tracks give off a borderless feeling, soaking up influences from across the globe - an afro-futurist journey that takes in dub, balearic, ambient and electronic vibrations alongside Zawose’s hypnotic playing and emotive, plaintive vocals.

https://d3kdsn8w8659vg.cloudfront.net/Media/Sample/SWR_RE_128/NzalaUrugu.mp3

  1. "Nzala Urugu"
  2. "Pole Pole"
  3. "Chibitenyi"
  4. "Nosaga"
  5. "Kunyemo"
  6. "Mbeleko"
  7. "Tamaduni"
  8. "Tusife Majanga"
  9. "Mazingira"
  10. "Mdara"
  11. "Mashariki Ya Mbali"
  12. "Malugaro"
  13. "Hali Halisi"