miércoles, 18 de octubre de 2017

Melanie De Biasio - Lilies



Born to a Belgian mother and an Italian father, Mélanie De Biasio learnt ballet from the age of three, and started playing the Western concert flute at eight. At the age of 12, she joined the Ensemble de l'Harmonie de Charleroi with whom she toured Canada for a month. During her adolescence, she further improved her voice and diction.

Being a fan of groups like Nirvana, she sang and composed in English in a rock band at age 15. She played in several groups before totally setting her mind to jazz with the trio Harmadik Fül. With them, she learnt to improvise while discovering the many facets of music. After three years of singing studies at the Royal Conservatory of Brussels, she was awarded a first prize with a distinction degree. After that, she toured in Russia, in which she gained further professional experience. This is when Steve Houben (Belgian jazz musician and saxophone professor at the Conservatory) asked her to appear in concert with him, allowing her to play in numerous festivals and other large music events in Belgium. +INFO

https://melaniedebiasio.bandcamp.com/album/lilies



1. Your Freedom Is The End Of Me 03:50
2. Gold Junkies 03:19
3. Lilies 04:02
4. Let Me Love You 04:08
5. Sitting In The Stairwell 02:49
6. Brother 03:11
7. Afro Blue 04:33
8. All My Worlds 06:40
9. And My Heart Goes On 06:00

Quantic & Nidia Góngora – Curao

Subido por Marhali.

Curao (2017) significa la culminación de una asociación creativa que ha estado chispeando durante una década, la unión entre el melómano, explorador y nómada sonoro William "Quantic" Holland y la sublime Nidia Góngora, un álbum mágico, tan visceral como espiritual. Una nueva y muy original interpretación de las tradiciones musicales únicas, ricas y místicas de la Región del Pacífico colombiano.

Curao es el lugar en el que se encuentra el sonido ancestral del folclor Pacífico mezclado con sutiles tintes de arreglos electrónicos. Un espacio sonoro donde la marimba de chonta (piano de la selva) se hermana con el downtempo, donde el currulao convive con el dub, donde la chirimía y los aires de drum&bass se cruzan, se mezclan.

En esta creación de 18 canciones está la selva, el río bravo, la lluvia; el arroz con coco, el borojó, los cangrejos, los camarones, el viche; la religión, los arrullos, la redención; la marimba de chonta, los redoblantes, los vientos metálicos. Todo en una descripción que es puro realismo mágico donde se pintan los paisajes del Pacífico profundo. Un viaje a lo ancestral con un sonido moderno en el que queda claro que la unión Quantic-Góngora siempre nos va a traer magia sonora para abstraernos en selvas profundas y místicas.

01. Intro
02. E Ye Ye
03. Que me duele?
04. Dub del Pacifico
05. Interludio I
06. Se lo ví
07. Muévelo Negro
08. Amor en Francia
09. Ojos Vicheros
10. Ñanguita
11. Dios promete
12. Interludio II
13. María no me llevo
14. Interlucio III
15. Un canto a mi tierra
16. No soy del Valle
17. Interludio IV
18. Maldito muchacho

viernes, 13 de octubre de 2017

Criolo - Espiral de Ilusão



Criolo Doido es originario del barrio de Grajaú, (São Paulo). Comenzó a rapear en 1989, pero hasta el inicio de la década de los 2000 era prácticamente desconocido. Trabajó como educador entre 1994 y 2000. En 2006, lanzó su primer álbum de estudio, titulado “Ainda Há Tempo”. Destacan las canciones “RAP é forte”, Morto Vivo, Ainda Há Tempo, Até Me Emocionei (con Bastardo, ex integrante de SNJ) y Chuva Ácida. En ese mismo año fundó la Rinha dos MC's existente hasta hoy. Comprende batallas de freestyle, conciertos semanales, exposiciones de graffitti y fotografías. Al año siguiente, participó en el "Som Brasil Especial" en homenaje a Vinícius de Moraes; y fue nominado al Premio Hutúz en dos categorías: "Grupo ou Artista Solo" (que perdió frente a GOG) y "Revelação" (vencido por U-Time).​ En 2008, recibió el premio "Canción del Año" y "Personalidad del Año" en la cuarta edición del evento "O rap é compromisso".

Al año siguiente, volvió a ser nominado al Prêmio Hutúz en la categoría "Revelaciones de la Década", pero no salió vencedor. Participó en los documentales “Profissão MC”, de Alessandro Buzo y Tony Nogueira; y “Da Luz às Trevas”, de Ney Matogrosso. Para conmemorar sus veinte años de carrera, grabó un DVD en directo en la “Rinha dos MC's”, que fue puesto a la venta en 2010, llamado “Criolo Doido Live in SP”. Al final del año, Criolo lanzó un CD single, con los temas "Grajauex" (homenaje a su barrio) y "Subirusdoistiozin", grabadas en estudio, con la producción de Marcelo Cabral y Daniel Ganjaman y con instrumentos como guitarra, bajo, piano y trompeta, dando indicios de una pequeña modificación de su estilo. Ambas canciones fueron anunciadas como presentes no su próximo álbum, a través del concierto de lanzamiento realizado en la Matilha Cultural. Pocos días después, el videoclip de "Subirusdoistiozin" fue divulgado en internet, con más de 6 minutos de duración.

En 2011 lanzó su segundo disco, “Nó na Orelha” (Nudo en la oreja), gratuitamente a través da internet y abrevió su nombre artístico a "Criolo". En el disco, el cantante diversificó los ritmos de rap con varios otros, como a MPB, funk, soul y blues. Este disco tuvo excelente recepción por la crítica (inclusive extranjera), llevando a Criolo a participar en el programa “Altas Horas” de la “Rede Globo” y a estar en lo alto de los trending topics de twitter. Con el disco, Criolo fue uno de los campeones del Video Music Brasil 2011 de la MTV, en las categorías "Videoclip del Año", con "Subirusdoistiozin", "Artista del Año", "Álbum del Año", con "Nó na Orelha" (venció), "Música del Año" con "Não existe amor em SP" (venció), y como "Banda ou Artista Revelación" (venció). También fue el primer confirmado a actuar en directo durante los premios, donde cantó la canción "Não existe amor em SP" junto a Caetano Veloso.

https://es.wikipedia.org/wiki/Criolo




1. LÁ VEM VOCÊ
2. DILÚVIO DE SOLIDÃO
3. MENINO MIMADO
4. NAS ÁGUAS
5. FILHA DO MANECO
6. ESPIRAL DE ILUSÃO
7. CALÇADA
8. BOCA FOFA
9. HORA DA DECISÃO
10. CRIA DE FAVELA

domingo, 1 de octubre de 2017

Carmen Souza - Creology (2017)


Carmen Souza y Theo Pascal vuelven a la carretera con Creology, doce historias musicalizadas en las que no falta el jazz, seña de identidad de la pareja artística. El nuevo trabajo bebe del proyecto African Railway donde Souza y Pascal se unen con el percusionista mozambiqueño Elias Kacomanolis para recorrer musicalmente las antiguas colonias portuguesas en África.
Creology tiene varios significados; uno lingüístico, que es el estudio de las lenguas criollas, y otro filosófico que viene de la palabra crear, pero con el razonamiento del logos griego. También tiene relación con mezclar influencias nuevas con tradiciones antiguas, algo que para nosotros es muy importante”, explica la lisboeta de ascendencia caboverdiana Carmen Souza.
Fuente: http://www.wiriko.org/wiriko/carmen-souza-creology/
Visita su Web: http://www.carmensouza.com/

Personal – Carmen Souza: lead vocals, acoustic piano and guitar; Theo Pascal: double bass, electric bass, percussion and background vocals; Elias Kacomanolis: drums, percussion and background vocals; Featured Guest – Zoe Pascal: drums and percussion.

1: Ligria; 2: Senhorinha; 3: Upa Neguinho; 4: Pretty Eyes; 5: Mon di Deus; 6: Xinxiroti; 7: Tud Tem 1 Razão; 8: London Light; 9: Kem Ka Tem Cabeca; 10: Homem Musica; 11: Escuta Moçambique; 12: Creology.


Seun Kuti & Egypt 80 (2008-2014) 3 CD´s



Oluseun Anikulapo Kuti (born 11 January 1983, Lagos, Nigeria ), commonly known as Seun Kuti , is a Nigerian musician , and the youngest son of legendary afrobeat pioneer Fela Kuti . Seun leads his father's former band Egypt 80 .

Seun and his brother Femi are the two commercially successful musical offspring of the late Nigerian afrobeat innovator Fela Kuti. Seun has one younger sister who used to sing in his band. At the age of nine Seun expressed the wish to sing to his father. [ citation needed ] A short while later Seun started performing with his father and the band. Since then, Seun has followed the political and social ethos of his father.

After Fela had died in 1997, Seun, then only 14 years old, became the lead singer of Egypt 80. While in school Seun had to choose between a career in music and one in African Football. His 2008 debut album, Many Things , was produced by Martin Meissonnier , who had already produced two albums for his father.

About three quarters of the current Egypt 80 line-up consists of musicians that not only played with Fela Kuti , but often were arrested and harassed alongside the founder of the Afrobeat movement. Live sets consist of both new material and originals from Seun's father. Since during his lifetime, Fela Kuti had never performed any songs live on stage which he had recorded in the studio, this is the first chance for many long-time fans to enjoy classics like Shuffering and Shmiling , Colonial Mentality and Army Arrangement in a live setting. A new studio album called From Africa with Fury: Rise was released on 5 April 2011. It was recorded in London, produced by Brian Eno , John Reynolds and Seun himself.

Seun Kuti is featured in Calle 13 's song "Todo se mueve" (Everything Moves), on their 2010 album Entren los que quieran.

He participated actively in the Occupy Nigeria protests against the fuel subsidy removal policy of President Goodluck Jonathan in his native Nigeria, in January 2012. Seun Kuti is an atheist.


Many Things





1 Think Africa 6:49
2 Don't Give That Shit To Me 9:21
3 Many Things 8:01
4 Fire Dance 8:09
5 Mosquito Song 7:23
6 Na Oil 8:09
7 African Problems 5:01

From Africa With Fury: Rise 





1 African Soldier 5:16 
2 You Can Run 5:37 
3 Mr. Big Thief 7:38 
4 Rise 7:05 
5 Slave Masters 7:45 
6 From Dem Eye 6:56 
7 The Good Leaf 6:12


A Long Way To The Beginning




1 IMF 5:00 
2 African Airways 5:12 
3 Higher Conciousness 7:34 
4 Ohun Aiye 5:17 
5 Kalakuta Boy 6:40 
6 African Smoke 6:49 
7 Black Woman 8:52

sábado, 30 de septiembre de 2017

Vieux Farka Touré - Samba (2017) [Mali]






Cuando los productores de Woodstock Sessions, una serie de grabación híbrida / en vivo en Saugerties, NY, pidieron al guitarrista y vocalista maliense Vieux Farka Touré que se detuviera en 2015, no tenía suficiente tiempo para hacerlo realidad. Intrigado, prometió regresar al año siguiente. Cumpliendo su palabra, el resultado de esa increíble sesión es ahora el nuevo álbum de Touré, Samba.

Las diez canciones de Samba son nuevas. Dada la natural curiosidad musical de Touré, la mezcla de blues maliense y canciones de alabanza, funk, reggae y rock hacen de éste su esfuerzo más maduro y redondeado hasta la fecha. El elemento en vivo, donde Touré se destaca como intérprete, brilla en todas las pistas, aunque la banda se detuvo cuando querían cambiar algo. Este no fue su rendimiento promedio.

"No fue una sesión de estudio regular ni un concierto", dice Touré. "Estaba en algún punto intermedio. Estábamos grabando el álbum, pero teníamos una audiencia de unas cincuenta personas en la sala con nosotros. La audiencia entendió que era para presenciar el proceso de grabación de un álbum, no para presentar un concierto en un estudio, lo cual fue algo muy bueno porque tuvimos la energía de un concierto en vivo con la calidad de una grabación de estudio. Fue una idea interesante, pero yo no sabía cómo iba a ir. Afortunadamente todo fue perfecto. Hubo un gran ambiente allí para la sesión y pudimos capturar esta energía única para el álbum ".

Los fans de Touré se regocijarán por la calidad y la energía de este fantástico disco. Sus solos son excepcionales. Los surcos hipnóticos que su banda crea le permiten soltarse con una sensación de facilidad y gracia.

Samba significa "segundo nacido", su lugar en su familia, que por supuesto fue al legendario artista malí Ali Farka Touré. Mientras que muchas culturas conceden la posición principal de una familia al primogénito, es el segundo niño que a menudo se confiere con el poder en la tradición de Touré. "Samba es uno que nunca se rompe, que nunca corre de amenazas, que no tiene miedo", dice Touré. "Se dice que Samba es bendecido con buena suerte."

En los últimos meses, Touré ha viajado por Australia y China para difundir su enérgica y magnífica evolución del blues maliano. Ahora está regresando a donde construyó su nombre, con giras en los Estados Unidos y Europa planeadas para 2017.




 

jueves, 21 de septiembre de 2017

Meïkhâneh - La Silencieuse



Pour son deuxième album, La Silencieuse, le trio Meïkhâneh, composé de Maria Laurent au chant, Johanni Curtet à la guitare, dombra et chant diphonique, Milad Pasta aux percussions iraniennes, s'est entouré de trois invités : Bijan Chemirani aux luths tzouras, saz et percussions additionnelles, Uuganbaatar Tsend-Ochir (Egschiglen) à la grande vièle cheval mongole ikh khuur et Martin Coudroy à l'accordéon diatonique. Les compositions de Meïkhâneh sont nourries d'imaginaire, d'improvisations, et de musiques traditionnelles d'Europe, de Mongolie et d'Iran. Les voix, lumineuses et envoutantes, portent la puissance des chants d'Europe de l'Est, les mélodies aériennes des grands espaces, et la profondeur des chants diphoniques mongols. On y entend des cordes voyageuses rappelant les steppes d'Asie et l'Andalousie. Les rythmes ciselés des percussions puisent dans la tradition persane. Meïkhâneh nous emmène au cœur d'une musique sans frontières qui caresse l'âme. Son nom emprunté à la poésie persane signifie la « maison de l'ivresse ». On se laisse porter…

Meikhaneh is a group based in France, but their repertoire originates from other world regions.The group incorporates a little Central Asian throat-singing on «Jaran tsagaan aduu.» Maria Laurent's sweet vocals and her stately morin khuur (horse-head fiddle) combines to form a unique blend of vocal and instrumental music. Maria is joined by Johanni Curtet on guitar, dombra, various chants, as well as Milad Pasta on tombak, daf, and udu drum.





1 Silencia  5:27 
2 Talyn Thème  7:20 
3 Eszmélet 3:52 
4 Uulyn Nulims 5:35 
5 Khan Khökhii  5:01 
6 Pluies  6:43 
7 Ayalakhui  4:39 
8 L'avion est annulé  4:42 
9 Ayari 5:47 
10 Gham Makhor  6:23 
11 Vinha do Sul  4:08

sábado, 16 de septiembre de 2017

Rio Mira - Marimba Del Pacifico



En 2014, los impulsos creativos del productor colombiano Iván Benavides se juntaron con los del ecuatoriano Ivis Flies. El resultado fue Río Mira, un super grupo de all stars que incluía músicos del Pacífico colombiano y ecuatoriano y que justamente lleva el nombre del río que comparten ambas naciones, que nace en Imbabura, Ecuador y termina en Nariño, Colombia.

Lo que hace tres años se formó como una idea, compartió territorio y exploró la sonoridad de una geografía mutua particular, hoy recibe de manera célebre los frutos de su trabajo materializado en un disco de 12 canciones publicado por AYA Records y bautizado de manera minimalista, pero acertada, Marimba del Pacífico: un título que encierra mucho más que un instrumento y un lugar en el mapa, la columna vertebral y la inspiración de más de una decena de músicos que hicieron parte del proceso, entre ellos Esteban Copete, Karla Kanora, Hugo Quiñonez, Larry Preciado y Eduardo Martínez entre otros.

Marimba del Pacífico bien podría entenderse como una antología de historias nacidas la tradición oral que habitan en ambos territorios que fueron inmortalizadas musicalmente, como si se tratara de fotografías, retratos de esos paisajes encantadores. Es un disco a veces selvático místico y otras veces fiestero reivindicador. Canciones como 'Adiós Morena', estándar del folclor Pacífico colombiano, 'Agua', 'Rconca Canalete' y 'Estaban llorando', se presentan como un lamento en forma de arrullo, de momentos y vivencias que están ahí, formando el paisaje más melancólico, mientras que 'Guarapo', 'Patacore', 'Torbellino' y 'Adarele Andarele', representan el espíritu más fiestero y frenético de ambas naciones. Y un par de temas como 'Aguacerito' que hace las veces de interludio cobijador y 'Chicungunya' que cierra el disco con otra más de las de esas narraciones vivenciales en el territorio.

En definitiva, es un disco que celebra a la marimba de chonta y el piano de la selva como la herramienta para contar y hermanar dos naciones a través de la música en una creación magnífica.

https://ayarecords.bandcamp.com/album/marimba-del-pacifico

https://noisey.vice.com/es_co/article/nev5k7/marimba-del-pacifico-rio-mira-aya-records-2017

Msafiri Zawose - Uhamiaji



Tanzania’s Msafiri Zawose has been one of the biggest slept-on musical forces from the region. That’s about to change with the imminent arrival of a new album that will redefine the boundaries of gogo music.

The Wagogo people are his traditionally nomadic tribe from the center of Tanzania, known for their musicality and made famous by Hukwe Zawose - Msafiri’s father, who toured the world as a part of Peter Gabriel’s Real World roster in the 80s and 90s. Working with Santuri East Africa, the much respected platform that has been responsible for some of the most interesting collaborations coming out of East Africa in recent years, the son continues his eminent father’s journey.

In August 2016, Santuri traveled to Bagamoyo on the Tanzanian coast with SoundThread’s Sam Jones, whose recent works with Orlando Julius and remixes for Mugwsia International and Sarabi have been rapturously received.

Laying down the foundations of the album over two weeks, Zawose and Jones developed a working relationship that was highly charged - their mutual respect for each others talents allowing them to work through difficult periods - hewing the raw materials into the hypnotic, revelatory material shared here. The process was never easy, but Msafiri was driven to explore new forms for traditional music, much as his father had with 2002’s experimental collaboration with ambient / electronica producer Michael Brook on the album Assembly.

The tracks assembled here have been created within a deeply collaborative process, primarily in person, and then via endless back and forth online between Jones’ studio in London and Zawose’s compound in Bagamoyo. Set to be completed in London in November when Msafiri visits the UK, the music here remains profoundly gogo, but is infused with a organic electronic aesthetic brought about by Jones’ exceptional production and feeling for textures. The tracks give off a borderless feeling, soaking up influences from across the globe - an afro-futurist journey that takes in dub, balearic, ambient and electronic vibrations alongside Zawose’s hypnotic playing and emotive, plaintive vocals.

https://d3kdsn8w8659vg.cloudfront.net/Media/Sample/SWR_RE_128/NzalaUrugu.mp3

  1. "Nzala Urugu"
  2. "Pole Pole"
  3. "Chibitenyi"
  4. "Nosaga"
  5. "Kunyemo"
  6. "Mbeleko"
  7. "Tamaduni"
  8. "Tusife Majanga"
  9. "Mazingira"
  10. "Mdara"
  11. "Mashariki Ya Mbali"
  12. "Malugaro"
  13. "Hali Halisi"

Trio Da Kali and Kronos Quartet - Ladilikan



You take a trio of the finest traditional griot musicians from Mali and put them in the studio with a revolutionary Western string quartet - and the outcome is one of the most unusual and rewarding musical collaborations you are ever likely to encounter.

Ladilikan, the new album by Trio da Kali and Kronos Quartet represents a landmark in cultural cross-fertilisation which both parties rank among the most satisfying musical experiences in their diverse careers. David Harrington, who founded the Kronos Quartet in 1973, enthuses that the album is “one of the most beautiful Kronos has done in forty years.” On first hearing their griot grooves being played by two violins, viola and cello, Trio da Kali’s Lassana Diabate announced, “This is going to be the best collaboration of my life.” Da Kali means ‘to give a pledge’ – in this case to a musical heritage that dates back to the time of Sunjata Keita, founder of the great Mali empire in the early 13th century. The line-up of balafon (xylophone) bass ngoni (lute) and female singer is also based on ancient tradition, although the trio format and its repertoire is now an endangered species in contemporary Malian music.

All three Da Kali members come from hereditary musical families, and were brought together as a griot super group by Dr Lucy Duran. Balafon player and musical director Lassana Diabaté was a long-time member of Toumani Diabate’s Symmetric Orchestra and has recorded with Salif Keita, Taj Mahal and many others. A musician of great subtlety and invention he has honed a virtuoso two-balafon technique to perfection. Bass ngoni player Mamadou Kouyaté is the eldest son of the instrument’s greatest exponent, Bassekou Kouyaté and he holds down the groove in his father’s band ‘Ngoni ba’. He is also involved in the thriving Bamako hip-hop scene. Singer Hawa ‘Kassé Mady’ Diabate is the daughter of Mali’s greatest traditional singer, Kassé Mady Diabate, and the power, range and phrasing of her voice led David Harrington to compare her to the late queen of American gospel, Mahalia Jackson.

The Kronos Quartet – David Harrington and John Sherba on violins, Hank Dutt on viola, and cellist Sunny Yang - have built an enviable reputation as the world’s most adventurous string quartet. Known for their commitment to continually re-imagining the string quartet experience Kronos have released over 50 records of extraordinary breadth and creativity and they are no strangers to collaborations with some of the world’s foremost composers and artists. Combining the spirit of fearless exploration with expert craftsmanship and skill, Trio Da Kali’s original repertoire has been taken on a fascinating journey, giving a new voice to timeless sounds.




  1. Tita
  2. Kanimba
  3. Eh Ya Ye
  4. Garaba Mama
  5. God Shall Wipe All Tears Away
  6. Samuel
  7. Lila Bambo
  8. Kene Bo
  9. Ladilikan
  10. Sunjata




domingo, 10 de septiembre de 2017

Oumou Sangaré - Mogoya



Oumou Sangaré est née le 2 Février 1968 à Bamako, capitale du Mali. Elle est la fille cadette d'une famille Peul originaire de la région forestière du Wassoulou. Enfant, elle a très peu connu son père, Dari Sangaré, qui a quitté le foyer familial quand elle avait deux ans. Abandonnée, sa mère Aminata Diakité se fait commerçante pour faire vivre ses quatre enfants. Oumou lui vient en aide en vendant des petits sachets d'eau potable dans les rues de Bamako. Elle a cinq ans quand son don pour le chant en fait une véritable attraction dans son quartier, elle s'attire la gloire lors d'un concours interscolaire où elle fait gagner son école maternelle du quartier Daoudabougou.

À 18 ans, Oumou a déjà une longue carrière professionnelle derrière elle. Chanteuse très sollicitée pour les «soumous » (cérémonies nuptiales et baptismales), elle est passée par l'Ensemble National du Mali, a tourné en Europe avec le groupe Djoliba et s'apprête à enregistrer à Abidjan sa première cassette produite par Abdoulaye Samassa. La cassette intitulée Moussolou (les femmes) se vend à plus de 250 000 exemplaires, record inégalé à ce jour en Afrique de l'Oues

Mogoya, su primer álbum desde 2009, marca su gran retorno a la canción. Oumou habla de lo que ella conoce mejor, a saber, las relaciones humanas (Mogoya puede traducirse como "las relaciones humanas de hoy"). Oumou explica los problemas específicos que enfrentan diariamente las mujeres africanas, sus relaciones a menudo difíciles con el mundo de los hombres. "Cuando empecé mi carrera sólo tenía una idea en mente: vengar a mi madre" nos dice la que hoy en Minata Waraba (Aminata la leona) hace un homenaje chocante a esta madre habiendo mostrado ante las pruebas un valor ejemplar cuya hija siempre se ha inspirado. Después de haber sufrido heridas infantiles entre los más crueles - el abandono del padre, la miseria extrema - Oumou debe hoy protegerse de los males que la notoriedad le atrae: los celos, la calumnia, la ingratitud, la traición. Mogoya expresa el paso de la música, especialmente en canciones como Bena Bena y Kounkoun, donde invita a no hundirse en el resentimiento. En Yere Faga, aborda con una franqueza impresionante uno de los flagelos de la sociedad maliense moderna, el suicidio.



1. Bena Bena
2. Yere Faga feat. Tony Allen
3. Fadjamou
4. Mali Niale
5. Kamelemba
6. Djoukourou
7. Kounkoun
8. Minata Waraba
9. Mogoya


sábado, 9 de septiembre de 2017

Meridian Brothers - ¿Dónde Estás María?



Cuando tocan en vivo, los Meridian Brothers son de cinco piezas. Pero en el estudio, sólo un hombre crea su sonido distintivo. Con sede en Bogotá, Colombia, Eblis Álvarez es un compositor, multi-instrumentista y cantante con una toma muy personal en la escena musical latina. Describe este conjunto sencillo y peculiar como "una especie de viaje desde Argentina hasta México", y utiliza los variados ritmos de América Latina como punto de partida.

Hay de todo aquí desde la cumbia hasta el reggaetón y los huaynos andinos, en una fusión siempre cambiante en la que la insistente percusión se compara con la electrónica, las guitarras y la improbable adición de cuerdas, con el uso prominente del violonchelo. Su trabajo vocal puede no ser nada extraordinario, pero desde la fugaz canción de apertura de la Cumbia, Eres La Cumbia, este es un álbum que tiene éxito porque es melodioso, inteligente y divertido.

https://www.theguardian.com/music/2017/sep/07/meridian-brothers-donde-estas-maria-review-tuneful-journey-from-argentina-to-mexico

https://soundwayrecords.officialstore.co.uk/Shop/DownloadDetails?rid=SWR_RE_127

https://meridianbrothers.bandcamp.com/album/d-nde-est-s-mar-a


1 ¿Dónde Estás María?
2 Canto Me Levantó
3 Yo Soy Tu Padre, Yo Te Fabriqué
4 Entra El Ritmo Antillano
5 Háblame Amigo, Citadino
6 Cumbia, Eres La Cumbia
7 Como Estoy En Los Sesenta
8 Estaré Alegre, No Estaré Triste
9 Él No Está Muerto
10 No Me Traiciones


viernes, 8 de septiembre de 2017

Ifriqiyya Electrique - Rûwâhîne


Sufi trance musicians and rituals – from the depths of the Tunisian desert – in conversation with post-industrial sonics.

‘No theatre or stage or audience. The rûwâhîne have possessed and contorted the bodies of the Banga. Teenagers leap to the floor, their legs arched and tense, glaring transfixed [while] girls dance wildly, … accelerating the rhythm of the hand percussion’



‘This is, then, most certainly not a “world music” project (still less an ethnomusicological one), but a wild process of improvisation and re-composition that brings traditional instruments face to face with computers and electric guitars… [My work] is driven towards elevation, sweat, blood, poetry and tears – not to some pretty colour postcard’ — François R. Cambuzat / Ifriqiyya Electrique





1. Laa la illa Allah 02:49 
2. Qaadrii - Salaam Alaik - Massarh 07:32 
3. Mawwel 01:09 
4. Zuru el Haadi - El Maduulaa - Maaluuma 06:34 
5. Stombali - Baba ‘Alaia 03:39 
6. Annabi Mohammad - Laa la illa Allah - Deg el bendir 09:15 
7. Lavo - Baba Marzug - Sidi Saad - Allah 04:46 
8. Arrah arrah abbaina - Bahari - Tenouiba 05:42 
9. Sidriiya 02:05

Ariwo - Ariwo


Ariwo es un cuarteto cubano / iraní, centrado en la intersección inexplorada entre música folclórica electrónica y afrocubana. La banda combina la energía cruda de la rumba cubana con la profunda melancolía de la música electrónica iraníLa palabra Ariwo significa "ruido" en Yoruba. El nombre fue seleccionado para subrayar el énfasis de la banda en el sonido y su deseo de combinar los ritmos tradicionales en una actuación electrónica en vivo que desafía las percepciones de la música ancestral y conecta diversas culturas de todo el mundo.La banda está compuesta por el compositor electrónico iraní Pouya Ehsaei y tres de los músicos cubanos más influyentes de Londres: Oreste Noda, Yelfris Valdés y Maestro y Hammadi Valdés / Irakere]. Pouya procesa sus instrumentos vivos mientras crea paisajes sonoros y ritmos hipnóticos que influyen en la música folclórica de Cuba y su ciudad natal de Teherán.



1. To Earth 13:50
2. Caldera 09:20
3. Alafin 10:21
4. Gahambar 11:27

miércoles, 6 de septiembre de 2017

Tony Allen -The Source



Drum legend Tony Allen has seen a childhood dream come true. He even says that when he made The Source (his debut album for Blue Note Records), it was the best recording in his whole life. Coming from Allen, that’s not a casual statement: he is 76 years old and his career goes back 50 years, not to mention recordings by the hundred. The saxophonist Yann Jankielewicz, who has been playing alongside him for nearly a decade, observes: “Tony has never played drums as well as this. He's never had as much freedom, never had as much power as he does today.”

The Source is the Nigerian-born Paris-based drummer's first full-length album for Blue Note, following the tantalizing 4-track EP release A Tribute to Art Blakey and the Jazz Messengers. Blue Note is one of the most prestigious names in jazz and a label that has opened its sphere of creativity considerably wider since its renaissance in the 1980s. The Source manages to represent the label's classic era at the same time as it symbolizes Blue Note's innovative present. The jazz here navigates its way back to the source in Africa, creating a sound that is totally captivating.

The best albums always tell a story. This one takes us back to the source of Allen's art as a musician, in other words, to Nigeria in the latter half of the 20th century. Tony Oladipo Allen, who was born in Lagos in 1940, never played a traditional instrument: right from the beginning, his interest was for a distant relative of the ancestral percussion family, namely, the drum kit. He taught himself, serving his apprenticeship while working as a technician for Nigerian national radio, all the time listening to records by American masters such as Art Blakey, Max Roach and Kenny Clarke, the eminent drummers of the bebop and hard bop eras.

His life changed totally in 1964 when he made the acquaintance of Fela Kuti, whom he would accompany for the next 15 years, first with Fela's Koola Lobitos, an emblematic highlife band that was a model for all modern African music groups, and then when Fela led Africa 70, for which he developed a new music language: Afrobeat, which combined Yoruba rhythms and funk instruments with themes of revolution. Alongside Fela, Tony recorded some 20 albums and put his rhythm-signature to each of them. From then on, Afrobeat would propel a career that saw him pursue his own projects while collaborating with everyone from Oumou Sangare to Damon Albarn (in The Good, The Bad & The Queen).

In early 2017, Tony began preparing The Source, the next step in the musical and spiritual voyage that he has undertaken from Africa to America and beyond. To share writing tasks and take care of the arrangements, he called on Jankielewicz, with whom he has worked since 2009 and the album Secret Agent. They began by getting together to listen to and exchange their favorite records: Lester Bowie, Charles Mingus, Art Blakey, Gil Evans… albums that served as a compass to guide them on their way, as if they were navigators of old scrutinizing a constellation.

“Tony belongs to those musician-architects who know how to build on a drum pattern with rare precision,” says Jankielewicz. “He can hear every instrument before it makes a sound.” This particular architect's worksite was the Midilive studio (Vogue's former recording facility), whose walls in the suburbs of Paris contain equipment that is purely analog. It’s a rare studio, and it’s worth underlining that the recording went onto tape and, from the sound-take to the mixing and cutting, not a single digital byte was consumed in the process. That goes some way towards explaining the exceptional texture of the sound you hear in the album.

Surrounding Tony are some of the best musicians on a Paris scene that is difficult to call “jazz” due to its highly changeable nature: Jankielewicz alongside saxophonists Rémi Sciuto and Jean-Jacques Elangue, trumpeter Nicolas Giraud, trombonist Daniel Zimmermann, bassist Mathias Allamane, pianist Jean-Philippe Dary, and keyboardist Vincent Taurelle, who produced the album with Bertrand Fresel… a French cast to begin with, but with the addition of guitarist Indy Dibongue from Cameroon who, like Tony, contributes an indispensable African pigment to this palette. 11 excellent players in total would finally deliver The Source, along with one notable guest: Damon Albarn, who adds an ethereal piano part to “Cool Cats.”

The album sparkles in the variety of its timbres and the diversity of its colors. Each of the 11 instrumental tracks—all new originals co-written by Allen and Jankielewicz—bring forward a particular instrument: Giraud's trumpet on “Bad Roads”; the bass of Allamane on “Crusin’”; Dary's piano inside “On Fire,” and Sciuto's bari sax on “Woro Dance.” With “Cool Cats,” it's the turn of Elangue and his tenor, while Zimmerman's trombone is featured on “Wolf Eats Wolf.” And throughout, Tony’s indelible signature, a unique way of hitting skins or a cymbal, its main characteristics a caressing, almost ethereal energy, and a formidable efficiency.

The music on The Source creates its own milieu. It shines like the African sun on “Push & Pull,” becomes contemplative with “Tony’s Blues,” then hypnotic in “Life Is Beautiful,” then dresses in the urban colors of dusk on “Ewajo.” Where is the jazz, where is the Afrobeat, in this insistent swirl of the music? Nobody knows. But nor should we ask the ocean's calm or restless waters to differentiate between currents from the river Niger and those from the Mississippi.





01. Moody Boy 
02. Bad Roads 
03. Cruising 
04. On Fire 
05. Woro Dance
06. Tony’s Blues 
07. Wolf Eats Wolf 
08. Cool Cats 
09. Push And Pull 
10. Ewajo 
11. Life Is Beautiful

domingo, 27 de agosto de 2017

VA - Beginners Guide To African Blues (2011)

Siguiendo la guía para principiantes de African Funk del 2010, la guía para principiantes de African Blues es una introducción esencial a las escenas de African Blues y Desert Blues que han dominado la música mundial en los últimos años. Con las leyendas Afro-Blues como Ali Farka Toure y Boubacar Traore, la nueva escuela de afro-superestrellas como Toumani Diabate y Rokia Traoré y afro-fusionistas globales como Justin Adams y Juldeh Camara y Dub Colossus, Beginner's Guide to African Blues Cuenta la historia del blues africano en el siglo XXI.

Este no es el lugar para debatir el origen africano del blues. Todo lo que necesitamos notar es que la música africana moderna está viva con su sonido; Podemos dejar los detalles precisos de su viaje por las rutas comerciales del Atlántico a los etno-musicólogos.

El compilador Phil Meadley ha hecho un buen trabajo al representar la propagación del blues africano de Etiopía a Malí, a través de puestos avanzados como Madagascar y Mauricio. Al hacerlo, extiende la definición del blues africano para incluir los duetos clásicos de la kora clásica de Ballake Sissoko y Toumani Diabate, el afro-brazillian soind de Bonga (cuyo "Mona Ki Ngi Xica" suena como un primo angoleño de la melodía temática de Buena Vista 'Chan Chan') el canto de la antorcha de jazz de Sia Tolno de Guinea y el funk de Etiopía de Tlahoun Gessesse. Todo esto demuestra un desprecio por el pigeonholing y una admirable comprensión de cómo los diferentes estilos pueden fertilizarse mutuamente e informarse mutuamente. A lo largo del camino, hay algunas opciones maravillosas del  cantante de Mali Rokia Traore, de los reyes de la fusión Dub Colossus y de la banda de la guitarra de Touareg Terakaft entre las 36 pistas.
Hay dos críticas, sin embargo - uno que estaba más allá del control de la etiqueta y el compilador y el otro que no era. No hay nada de los gigantes más conocidos del género, como Ali Farka Toure (aunque invitados en un par de canciones de otros artistas), Tinariwen y Amadou & Mariam. Eso está abajo a las ediciones de la licencia y no podría ser ayudado.
El primer CD agrupa a Senegal y Malí juntos, pero no incluye a Gambia, a pesar de sus raíces comunes de mande. En cambio, Gambia se ve envuelta en un inexplicable conglomerado llamado "África Occidental, África Central y las Naciones Insulares". La música de Eithopian y los Touaregs se unen en un tercer disco. Podrían haber sido mejor aconsejados simplemente para secuenciar las pistas con nada más en mente que complacer a la oreja, como un DJ, en lugar de agruparlos en categorías falsas.


CD 1 (SENEGALESE & MALIAN BLUES):
01. Berebere - Ali Farka Touré
02. Kora - Cherif Mbaw
03. Fatma - Habib Koité
04. Souba - Rokia Traoré
05. Mande Djeliou - Djelimady Tounkara
06. Mouso Teke Soma Ye - Boubacar Traoré
07. Baro - Tama
08. Sinners - Skip McDonald
09. Boor Yi - El Hadj N' Diaye
10. Barani Saba - Mah Damba Djelimousso
11. Kanou - Ballaké Sissoko
12. Diarabi - Ali Farka Touré

CD2 (NORTH AFRICAN, ETHIOPIAN & TOUAREG BLUES):
01. Bemen Sebeb Letlash - Mahmoud Ahmed
02. Tenesh Kelbe Lay - Muluqen Mellesse
03. Gubelye - Mulatu Astatke
04. Sele Genna - Alèmu Aga
05. Sema - Tlahoun Gèssèssè
06. Teredchewalehu - Alemayehu Eshete
07. Shegye Shegitu - Dub Colossus
08. Nnew - Malouma
09. Hakmet Lakdar - Hasna el Becharia
10. Tenere Wer Tat Zinchegh - Terakaft
11. Aicha - Tamikrest
12. Tassile - Touareg de Fewet

CD3 (WEST AFRICA, CENTRAL AFRICA & THE ISLAND NATIONS):
01. Fulani Coochie Man - Juldeh Camara
02. Gouma - Isnebo Kawtal
03. Ye Ye Ye - Geoffrey Oryema
04. Zoma - Charles Kely
05. Melodi La Mer - Menwar
06. Very Ny Bado - D'Gary
07. Manssani - Ba Cissoko
08. Izimi - Pierre Akendengué
09. Ineti - Granmoun Lélé
10. Annil - Mounira
11. Mona Ki Ngi Xica - Bonga
12. La Penqui Choevuh - Sia Tolno

viernes, 18 de agosto de 2017

HADOUK - LE CINQUIEME FRUIT (2017) [France]


Con "Le Cinquième Fruit", su noveno álbum, Hadouk continúa inventando música que mezcla Oriente y Occidente, música tradicional e improvisación de jazz, una invitación a viajar.
 El Hadouk nació en 1996 de la reunión de Didier Malherbe, un jugador de una multitud de instrumentos de viento (doudouk, tipo de oboe caucásico, saxofón a través de la flauta y hulusi, pequeño instrumento de viento chino) , Y Loy Ehrlich. Este amante de la música africana occidental y gnawa juega gumbass, un instrumento inventado, híbrido de bajo y gembri, y otros instrumentos tradicionales de cuerda.
A los 74 años de edad, Didier Malherbe, decano de la banda, pertenece a Don Cherry, Barney Wilen y otros a esta generación de músicos de jazz que fueron a descubrir África, el Este y la India en los años sesenta. Antes de convertirse en miembro en la década de 1970 de Gong, una banda de rock progresivo influenciado por la música del mundo.
 Después de publicar un primer dúo, sus dos miembros originales pasan rápidamente al trío con la llegada del percusionista estadounidense Steve Shehan. En 2013, el grupo reclutó al guitarrista Eric Lörher y al baterista-percusionista Jean-Luc Di Fraya, y se convirtió en un cuarteto. A pesar de estos cambios de personal, el Cuarteto Hadouk nunca se desvió de su filosofía musical: hacer que el oyente viaje con composiciones que se alimentan de música del Este, India, China, el Magreb y el mundo celta, Vinculándolos con la improvisación del jazz.
 En su nuevo disco, "Le Cinquième Fruit", la música se orienta más hacia el jazz-fusión y más sonidos eléctricos. Una evolución debido al guitarrista Eric Löhrer que ocupa más espacio.
 Gracias a su ingeniosa mezcla de especias musicales, los Hadouk lograron forjar un público y seducir a la crítica, en particular ganando una victoria del jazz en 2008.


1 - Le Matin du faune 
2 - Tidzi 
3 - Dame de coeur 
4 - Le jardin d'Hadouk 
5 - So Gong 
6 - Tchoun 
7 - Les fées d’Iris 
8 - Lila et Lampion 
9 - Valse au pays de Tendre  
10 - Le cinquième fruit

miércoles, 16 de agosto de 2017

Kasai Allstars & Orchestre Symphonique de Kinshasa- Around Félicité



Deeply impressed by the music of Congolese collective Kasai Allstars, French-Senegalese director Alain Gomis drew inspiration from their music, and from the voice and character of their singer Muambuyi to write and direct his new fiction movie, entitled Félicité. The film’s eponymous protagonist is a proud, free-willed woman who sets out on a breakneck race through the streets of electric Kinshasa to save her son. Her profession: singer with Kasai Allstars!

The band wrote and performed most of the soundtrack, and appears onscreen playing their own part. Muambuyi’s voice is omnipresent, and is being heard every time Félicité (played by Congolese actress Vero Tshanda) sings in the bars of Kinshasa, backed by Kasai Allstars.

The film was presented in competition at the Berlin International Film Festival 2017, where it obtained the Silver Bear Grand Jury Prize. Theatrical release in France & Belgium will take place in late March/early April, other countries will follow.

The Around Félicité album includes the film’s main pieces, performed by Kasai Allstars and by the Kinshasa Symphonic Orchestra (who specially arranged three works by Estonian composer Arvo Pärt), alongside new tracks by Kasai Allstars, as well as interludes consisting of fragments of dialogues and sound bites taken from the soundtrack.

http://www.crammed.be/index.php?id=34&art_id=73&bio=full





Side 1
1. Kasai Allstars - "Tshalemba" (5:00)
2. Kasai Allstars - "In Praise Of Homeboys" (3:49)
3. Kasai Allstars - "Kapinga Yamba" (5:01)
4. Orchestre Symphonique Kimbanguiste - "Sieben Magnificat-Antiphonen: O Immanuel" (5:28)
5. Kasai Allstars - "Lobelela" (5:40)
Side 2
1. Kasai Allstars - "Tshitua Fuila Mbuloba" (5:12)
2. Kasai Allstars - "Bilonda" (6:59)
3. Orchestre Symphonique Kimbanguiste - "My Heart's In Highlands" (6:43)
4. Kasai Allstars - "Quick As White" (7:03)
Side 3
1. Kasai Allstars - "Mabela" (12:50)
2. Orchestre Symphonique Kimbanguiste - "Fratres" (10:38)
Side 4
1. Kasai Allstars - "Quick As White" (Clap! Clap! remix) (3:41)
2. Kasai Allstars - "In Praise Of Homeboys" (Africaine 808 remix) (5:41)
3. Kasai Allstars - "Drowning Goat" (Daedelus remix) (3:48)
4. Kasai Allstars - "Salute To Kalombo" (Ekiti Sound System remix) (3:42)
5. Kasai Allstars - "Felicite Three" (RAMZi remix) (3:39)

Eloïse Decazes & Eric Chenaux - La Bride





Véritable chanteuse halogène, Eloïse Decazes hante depuis quelques années les ruines de la chanson française, notamment au sein du groupe Arlt. On l’a par ailleurs entendue miniaturiser les Folksongs de Luciano Berio en compagnie de Delphine Dora ou improviser sur cassette des hymnes au Titanic avec Le Ton Mité. Son timbre mystérieux, dont on peine à démêler le chaud du froid, son articulation faussement sereine, et cette façon de perturber les durées en chantant l’ombre des notes plutôt que les notes sont immédiatement reconnaissables.

Quant à Eric Chenaux, guitariste virtuose, il est connu pour avoir cessé un beau jour de prendre son outil au sérieux, préférant y voir un instrument bâtard et s’étonner lui-même d’en sortir tout à la fois des sons d’orgue ou de viole de gambe, de canne à pêche électrique ou de fusil tombé dans l’eau. Le pire, c’est que c’est très beau. À part ça, c’est un théoricien retors et il chante admirablement. Pour preuves, ses albums parus sur le label Constellation, dont le syncrétisme minimal, le groove et la spéculation considérée comme un érotisme, évoquent une espèce d’Arthur Russell piqué de Marvin Gaye. C’est aussi un improvisateur de premier plan, qui défonce tous les clichés du genre, à force d’humour et de paradoxes.

L’amour de ces deux grands irréguliers pour la chanson ancienne les rassembla sur un même disque, enregistré en deux après-midi à Toronto et paru sur le label belge Okraïna. On y entendait principalement de longues complaintes glanées du Moyen Âge au 19ème siècle, pleines de meurtres et de métamorphoses, étirées d’une voix pâle et hérissées de contrepoints guitaristiques et de mélodica patraque, de dissonances et de drones égorgés à l’archet. On parla pour se rassurer de Nico et John Cale, ou d’Areski-Fontaine, mais en vérité ce drôle d’objet ne ressemblait pas à grand-chose de connu. Cette rencontre de l’inouï et du familier, du très ancien et du très moderne, du très savant et du pas savant du tout frappa quelques têtes et le disque fut rapidement épuisé, devenant l’objet d’un petit culte assez fervent chez les amateurs de beautés pas franchement normées.

La bride, qui sort aujourd’hui à l’enseigne lausannoise three:four records (Norberto Lobo, Danny Oxenberg & Bear Galvin, Mike Wexler, etc.) est leur deuxième album et il est peut-être encore plus étonnant.

Qu’est-ce qu’on y trouve ? Dix nouvelles chansons d’autrefois repensées à deux et de fond en comble, arrangées avec autant de folie que de science. On meurt toujours beaucoup dans ces chansons sans refrain, qui sont des rouleaux et des ruisseaux. On ne sait y aimer que furieusement et on s’y perd à peu près partout. On en raconte des vertes et des pas mûres dans une langue aux tournures insensées. Les animaux ont la parole et la forêt flanque la frousse, les enfants font l’amour, et les pères meurent au fil de l’épée du fiston, c’est bien fait. Mais Eloïse Decazes, plus danseuse qu’actrice, plus plasticienne que conteuse, plus musicienne que quoi que ce soit, n’en rajoute pas dans le littéral, ne théâtralise jamais ses récits, préférant souffler les mélodies comme du verre ou en gratter le calcaire et la craie, cherchant l’air dans le déroulé touffu des couplets. Sa voix d’aube et ses agencements curieux ainsi que les multiples parti-pris sonores de Chenaux sont autant de fusées éclairantes qui dans la noirceur des thèmes font un ballet d’ombres et de lumières très lent et très beau. Il faut entendre ces arpèges fermement désaxés sur le nylon que le vibrato et les motifs entrelacés de guitare électrique viennent troubler voire liquéfier par vagues. Il faut entendre les bourdons et les lucioles. C’est rempli de surprises et d’émotions contrastées. Autre chose qui nous sidère, c’est combien ce drôle d’album fait parfois tourner la tête, à force de majesté vocale et de faux violons rampants, de suicides harmoniques ou de soli égarants, combien il subvertit ses formes, mais sans tapage, avec bienveillance et dans le plus grand calme.

La bride n’est pas un disque de folk, précisons-le, ni même d’ailleurs de musique dite traditionnelle. C’est un disque de musique nouvelle rêvé et pensé à partir de très vieilles mélodies, ce dont attestent la production toute en stéréo mouvante, le psychédélisme doux, un dialogue souriant avec une certaine modernité intrépide (Monk, Cage, Derek Bailey ou les disques « Obscure » de Brian Eno en ligne de mire), l’amour des questions et la quête inlassable d’un présent sans cesse recommencé.

A true chanteuse halogène, Eloïse Decazes has been haunting the ruins of French chanson for a few years now, notably with the group Arlt. Elsewhere she can be heard miniaturizing Luciano Berio’s Folksongs in the company of Delphine Dora, or improvising hymns to the Titanic on cassette with Le Ton Mité. Her mysterious timbre is immediately recognizable, as warm as it is cold, her deceptively serene articulation, and her way of warping durations by singing the shadows of notes in lieu of the notes themselves.
Eric Chenaux - a virtuoso guitarist - is known for having decided one day to cease taking his chosen instrument seriously, preferring to treat it as a bastard utensil by making it sound at the same time like an organ, a viola da gamba, an electric fishing rod and a handgun fired underwater. The worst part is that the result is quite beautiful.
Apart from this, he's a mad theorist and an admirable singer. For evidence, see his albums released on the Constellation label, which - with their minimal syncretism, their groove and their speculation considered as eroticism - evoke a sort of Arthur Russell cross stitched with Marvin Gaye. He is also an improvisor of the first order, destroyer of all clichés associated with the genre by dint of humor and paradox.
The shared enthusiasm of these two great anomalies for the chanson ancienne brought them together on the same album, recorded over the course of two afternoons in Toronto and issued by the Belgian label Okraïna (2012). One predominantly hears long laments gleaned from the Middle Ages through to the 19th century, rife with murders and metamorphoses, strung out with a pale voice and bristling with guitar counterpoint and dodgy melodica, drones and dissonances slaughtered with a bow. One seeks to reassure oneself by way of comparison to Nico and John Cale, or to Areski-Fontaine, but in truth this curious object does not resemble anything known.
Their inaugural meeting of the unheard-of and the familiar, the antique and the ultra-modern, the learned and the not-learned-at-all impacted quite a few heads and the album quickly sold out, becoming the object of a little fervent cult among the lovers of not patently standardized beauties.

La bride [The Bridle], which is here released by the Lausanne-based three:four label (Norberto Lobo, Danny Oxenberg & Bear Galvin, Mike Wexler, etc.), is their second album and it is perhaps even more surprising.

What do we find here? Ten new songs from old times, reimagined from top to bottom, arranged with equal parts madness and precision. One dies always and often in the rolling waves and riptides of these songs without refrain. You can only love furiously and you lose yourself almost everywhere. One hears vicious tales sung in a language characterized by insane turns of phrase. Animals have the word and the forest frightens to death, children make love, and if fathers die by the swords of their sons, it is well deserved. But Eloïse Decazes, more dancer than actress, more visual artist than storyteller, more musician than anything else, does not embellish the literal, never dramatizes her narratives, preferring to blow her melodies like glass or scrub and distill them to limestone and chalk, seeking air in the wooly outlines of verses. Her voice like dawn and her curious formations accompanied by the multiple sonic stances of Chenaux are like myriad flares that inscribe a ballet of shadows and lights in the dark material of the themes, very slow and very beautiful. One hears these firmly unstable arpeggios played on nylon strings that interwoven patterns of electric guitar come to disturb or even liquefy like waves. It is comprised of surprises and conflicting emotions. Furthermore, we are stunned by the way this curious album sometimes induces vertigo, with its vocal majesty and fake crawling violins, its harmonic suicides and misleading solos; how handily it subverts its forms, but without fuss, with kindness and in the utmost calm.

Let us be clear: La bride is not folk music, nor even so-called traditional music. It is an album of new music dreamt and conceived from very old melodies, an observation testified to by its production - all in shifting stereo - its soft psychedelia, a dialogue with a certain intrepid modernity (Monk, Cage, Derek Bailey and the "Obscure" records of Brian Eno are all visible from here), the love of inquiry and peregrinations for a present that is ceaselessly renewed.

credits

released April 14, 2017

Eloïse Decazes – voix, Eric Chenaux – guitare électrique, guitare nylon, voix
Chansons traditionnelles / arrangements – Eloïse Decazes et Eric Chenaux
Enregistré et mixé par Cyril Harrison au Pouget et à Paris, entre juillet 2015 et avril 2016
Masterisé par Harris Newman au Greymarket, Montréal QC
Artwork – Brest Brest Brest
Merci à Mariette Cousty, Sing Sing, Gaëtan Seguin, Maxime Guitton


https://wearethreefour.bandcamp.com/album/la-bride



1. Le deuil d’amour 05:06
2. Dedans la ville de plaisantement 05:39
3. La belle endormie 05:39
4. Au jardin des amours 04:37
5. Bella Louison 03:46
6. Le flambeau d’amour 03:34
7. L’amante du dauphin 03:15
8. La mie qui meurt 05:58
9. Quand je menais mes chevaux boire 04:51
10. Quand j’tiens la bride de mon cheval 04:23

Songhoy Blues - Résistance



Songhoy Blues has always been about resistance. We started this group during a civil war, in the face of a music ban, to create something positive out of adversity. As long as we have music left in us and something to say, we'll keep fighting each day with music as our weapon, our songs as our resistance.

Songhoy Blues are:
Aliou Toure - Vocals / Guitar
Garba Toure - Guitar / Vocals
Oumar Toure - Bass / Vocals
Nathanael Dembele - Drums / Vocals

http://www.rollingstone.com/music/lists/50-best-albums-of-2017-so-far-w487435/songhoy-blues-rsistance-w487540
https://songhoyblues.bandcamp.com/releases






1. Voter 03:19
2. Bamako 03:40
3. Sahara (feat. Iggy Pop) 03:03
4. Yersi Yadda 03:50
5. Hometown 05:00
6. Badji 04:01
7. Dabari 03:07
8. Ici Bas 03:47
9. Ir Ma Sobay 03:16
10. Mali Nord 03:59
11. Alhakou 03:55
12. One Colour 04:02 


Sudan Archives - Sudan Archives



Violinist and vocalist, Sudan Archives writes, plays, and produces her own music. Drawing inspiration from Sudanese fiddlers, she is self-taught on the violin, and her unique songs also fold in elements of R&B, and experimental electronic music.

Sudan Archives grew up in Cincinnati, Ohio, where she "messed around with instruments in the house" and took up violin in the fourth grade, eventually teaching herself how to play the instrument by ear. When she discovered the violin playing style of Northeast Africa, her eyes opened to the possibilities of the instrument. "The way they played it was different from classical music. I resonated with the style, and I was like, 'Maybe I can use this style with electronic music,'" she says.

This fusing of folk music and electronic production was the turning point for Sudan. "I started mixing my violin into beats,” she says, “It wasn't complicated — I'd just sing straight into the iPad." She honed her at-home style after moving to Los Angeles aged 19 to study music technology, and after a chance encounter at a Low End Theory party with Stones Throw A&R and Leaving Records owner Matthewdavid, she signed with Stones Throw. At the very start of her musical career, she's already won plaudits from the likes of the New York Times and Pitchfork, and played live at experimental festival Moogfest.

Her EP Sudan Archives is an extraordinary debut statement from a singular artist. Over six tracks, Sudan Archives layers harmonies, violin figures and ethereal vocals, grounding them all with the hip-hop beats

http://www.stonesthrow.com/store/album/sudanarchives/sudan-archives




1. Paid
2. Come Meh Way
3. Time
4. Oatmeal
5. Goldencity
6. Wake Up